Nº29

Septiembre-Octubre

2007

ROMANCERO GITANO

Cristina Hoyos y su Ballet Flamenco

de Andalucía reviven a Lorca

LOS PERSAS

Calixto Bieito dirige un alegato

sobre la soberbia y la tiranía

MEDEA (LA EXTRANJERA)

Atalaya Teatro conjuga la tradición mitológica

con los problemas de la sociedad actual

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO

Llega la danza de resonancias universales de

la canadiense Marie Chouinard

LAS VISITAS DEBERÍAN ESTAR

PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO PENAL

El CDN rescata al Miguel Mihura

más insólito y recurrente

EL APAGÓN

Equívocos y confusiones

hilarantes a media luz

Teatre Lliure nos propone un viaje

al corazón de las tinieblas

OTELO

Foto: Ros Ribas

Imagen: Natalia Dicenta en Los persas

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

José Miguel Pérez García

Consejera de Cultura y Patrimonio

Histórico y Cultural

Luz Caballero Rodríguez

Presidente de la Fundación Canaria

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Roberto Moreno García

Gerente

José Ramón Risueño

Director Artístico

Gonzalo Ubani

Jefe de Redacción

Francisco M. Lezcano

Coordinadora de Redacción

Pilar Martínez Rivas

Fotografía

Productores de espectáculos

y Archivo del Teatro

Depósito Legal G.C.880-2001

Dirección de Arte y Maquetación

Maldito Rodríguez

Imprenta

San Nicolás

Taller postal / Envío suscriptores

Vía Directa Marketing

04

ROMANCERO GITANO

El Ballet Flamenco de Andalucía de Cristina Hoyos

abre la nueva temporada del Teatro Cuyás

06

ENTREVISTA CON CRISTINA HOYOS

La famosa bailaora dice que su trayectoria profesional

siempre ha estado cerca de Lorca

08

LOS PERSAS

El único texto de Esquilo que habla de hombres,

y no de dioses y mitos

11

ENTREVISTA CON NATALIA DICENTA

“Procuro que cada montaje que me viene a la vida

me acabe transformando y enseñando algo”

12

MEDEA (LA EXTRANJERA)

Atalaya Teatro conjuga en este clásico la tradición mitológica

con los problemas de la sociedad actual

13

ENTREVISTA CON RICARDO INIESTA

El director de Atalaya Teatro señala que “un clásico es mucho más

actual que un texto escrito hace treinta años”

16

OTELO

Teatre Lliure presenta uno de los mitos románticos

más infalibles de la Historia

17

ENTREVISTA CON CARLOTA SUBIRÓS

La directora cree que en Otelo hay mucho artificio,

juego en las formas, contraste, tensión estética,

poética formal y movimiento austero

20

PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

La Compañía de Marie Chouinard deslumbra con su danza

de movimientos henchidos de vigor e incandescencia

24

LAS AVENTURAS DE JORGE SARGO

La compañía La Charlatana recupera para los

jóvenes el cuento que Viera y Clavijo

escribió con catorce años

26

LAS VISITAS DEBERÍAN ESTAR

PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO PENAL

El Centro Dramático Nacional nos acerca

a la vertiente más absurda e insólita

del universo literario de Miguel Mihura

28

ENTREVISTA CON IGNACIO DEL MORAL

El responsable de la dramaturgia confiesa que

su Mihura puede o no corresponder a la

realidad, pero que conmueve como personaje

30

EL APAGÓN

Una comedia de enredo a oscuras

31

ENTREVISTA CON SEVERIANO GARCÍA

El director tinerfeño dice que ha explotado del

texto los juegos y los giros que tienen que ver con

nuestra manera local de ver y sentir las cosas

32

ENTREVISTA CON MATÍAS ALONSO

“Me encantaría afrontar un papel dramático

porque sería un reto”, dice el humorista,

uno de los protagonistas de El apagón.

33

ENTREVISTA CON JESSICA DELGADO

La actriz declara que “me sigue seduciendo la

danza, pero ahora no la cambiaría como método

de expresión por el teatro”

34

PRECIOS

35

BONOS Y DESCUENTOS

SUMARIO

TEMPORADA 2007/2008

La veterana bailaora sevillana Cristina

Hoyos y su Ballet Flamenco de Andalucía

será la encargada de inaugurar la novena

Temporada 2007-2008 del Teatro Cuyás, con

el espectáculo Romancero gitano, que la citada

compañía pública estrenó el pasado año en

los Jardines del Generalife de Granada. Hoyos

homenajea a Federico García Lorca con este

montaje pasional que dirige José Carlos Plaza,

inspirado en diez de los quince romances que

componen la popular obra escrita en 1924 por

el poeta granadino. Romance de la luna, luna,

La monja gitana, Reyerta, La casada infiel,

Prendimiento de Antoñito el Camborio, Muerte

de Antoñito el Camborio, Romance de la Guardia

Civil española, Romance de la pena negra,

Romance sonámbulo y Prólogo son las piezas que

interpretará el Ballet Flamenco de Andalucía

sobre el escenario del Teatro Cuyás.

Cristina Hoyos también bailará El Romance de

la pena negra, y recitará poemas lorquianos, en

este espectáculo que cuenta con vestuario de

Pedro Moreno y música en directo compuesta

para la ocasión por Pedro Sierra, romances

lorquianos cantados, recitados y proyectados.

El romancero del Ballet Flamenco de

Andalucía recrea la muerte, los celos, el deseo,

la envidia o los mitos, sirviéndose de un

variado repertorio de ocho palos flamencos

distintos, donde se suceden soleás, alegrías,

seguiriyas, tonás, rondeñas, martinetes,

farrucas o tangos. El público podrá disfrutar

de la esencia poética más profunda de Lorca,

así como del depurado arte y estilo del Ballet

Flamenco de Andalucía, que dirige Cristina

Hoyos desde hace tres años.

Catorce bailarines del citado ballet dan

cuerpo a los romances en los que se muestra

la muerte desde los ojos de un niño, la

sexualidad adolescente como despertar a

la vida, la infidelidad que se consume entre

llamas, el sueño de una monja enamorada de

los caballos, el dolor del pueblo gitano y, por

supuesto, la esperanza por encima de todo que

representan los versos del Romance sonámbulo

y su Verde que te quiero verde. El Romancero

gitano, al que Lorca se refería como el poemario

de Andalucía, mantiene una patente y expresa la

relación del poeta con el flamenco y las raíces de

su tierra. Como advierte Hoyos, en este montaje

hay mucha raíz andaluza, en el sentido de

que hablamos de Lorca y hacemos flamenco;

que nació en Andalucía, aunque a la hora de

producir este espectáculo hayamos tratado de ir

con el tiempo, explica la bailaora quien destaca

el erotismo y el romanticismo que impregnan

varios pasajes de su Romancero gitano, en el

que también se proyectan imágenes en una

gran pantalla que ensalza el desarrollo de su

dramaturgia.

El espectáculo arranca con unas escenas

realistas basadas en el Poema del Sonámbulo,

para convertirse después en un romance lleno

ROMANCERO GITANO

CRISTINA HOYOS SE ENAMORA DE LORCA

La veterana bailaora y su Ballet Flamenco de Andalucía presentan un espectáculo

dirigido por José Carlos Plaza, que resume las esencias flamencas y las raíces del

pueblo andaluz

de fantasías e historias intensas contadas por

gitanos alrededor de una hoguera, como señala

José Carlos Plaza, que ha optado por aquellos

romances que se podían contar mucho

mejor con el baile, no los más conocidos. El

director ha profundizado mucho en todos los

poemas, otorgándole un matiz a cada uno de

ellos y descifrando muy bien las metáforas

que esconden. Del fuego van surgiendo los

poemas de Lorca. Hay una parte muy realista

en el espectáculo, con un grupo de gitanos en

círculo en un sitio muy inhóspito, y otra parte

profundamente mágica, con muchas fantasías

eróticas y muchos mitos, avanza Plaza. Esas

escenas iniciales representan a un grupo de

gitanos nómadas, de los que hoy día llegan

emigrados del levante europeo y viajan

en furgoneta, recalan bajo los puentes de

hormigón de las autopistas y saben poco de

flamenco. Una candela, un corrillo de cante

y música interpretando la partitura de Pedro

Sierra y, al hilo del Verde que te quiero verde, se

van anunciando las escenas en este Romancero

gitano, por distintos palos, en formación de

grupo, duetos y solos.

Este es el tercer espectáculo del Ballet

Flamenco de Andalucía que, heredero de la

antigua Compañía Andaluza de Danza, fue

creado en 2004. Ha representado también

Yerma, de García Lorca, y Viaje al Sur,

espectáculo del que Hoyos es creadora y

coreógrafa.

_04

POESÍA Y BAILE A LA SOMBRA DE LORCA

El Teatro Cuyás ha organizado el día 13 de septiembre, a las 20.30 horas, un acto que tendrá lugar en el

salón de actos de la Casa-Museo Pérez Galdós del Cabildo grancanario (calle Cano, 24 - del barrio de

Triana), en el que el poeta Dionisio Cañas y la bailaora Cristina Hoyos, conversarán distendidamente

sobre el sentido de la poesía de García Lorca y la traslación al baile flamenco del pulso literario de

los distintos textos que integran el espectáculo Romancero gitano, con el que el Ballet Flamenco de

Andalucía inaugura la nueva temporada del Teatro Cuyás. El proceso de creación de las coreografías y

el trabajo de interiorización que ha llevado a cabo Cristina Hoyos en esta producción, serán explicadas

por la artista sevillana en este encuentro en que también Cañas se referirá a la exploración del potencial

de la poesía lorquiana como instrumento de comunicación y significación más allá de las posibilidades

de la palabra. El poeta Dionisio Cañas, que reside desde 1972 en Nueva York, desde sus primeras

acciones poéticas ha ido explorando (a través de instalaciones y performances) el potencial de

interacción que pueden poseer sus textos y la palabra en general, intentando reciclar el lenguaje hasta

revelar todas sus posibilidades de significación en el doble sentido del contexto social y del personal.

Es autor, entre otros libros, de El fin de las razas felices, El gran criminal, Corazón de perro, En caso de

incendio, Poesía y percepción, El poeta y la ciudad de Nueva York y los escritores hispanos, Memorias de

un mirón (voyeurismo y sociedad) y Los tigres se perfuman con dinamita.

05_

La veremos sobre el escenario bailando el

Romance de la pena negra -donde también recita

y actúa, en el papel de Soledad Montoya- y en la

Reyerta. Ataviada con bata de cola y mantón de

manila, se saca de la manga un juego de palillos

para deleitarnos en este espectáculo con una serie

de pasos que recogen los sonidos de la bambera y

los romances, haciendo un guiño con la melodía

de La Leyenda en el tiempo, mientras exhibe

el gran manejo de las castañuelas. El nombre

de Cristina Hoyos, directora desde febrero

de 2004 del Ballet Flamenco de Andalucía, es

compendio de técnica y saber flamenco. Dijo

Antonio Gades teniéndola enfrente, que la

danza no está en el paso, sino entre paso

y paso. Y así es como todavía baila esta

sevillana, que compartió escenario con el

coreógrafo durante más de 20 años. De él

aprendí la importancia del teatro, a beber

de él. Las luces, el equilibrio, la sobriedad

de un espectáculo... A agarrar la suerte y a

rodearme de intelectuales, libertad, respeto,

solidaridad y tolerancia.

Mirada, desplante y contoneo. La más

vieja y la más moderna de los bailaores

del Ballet Flamenco de Andalucía, señala

que mi trayectoria profesional siempre ha

estado cerca de Lorca. Uno de mis primeros

papeles principales fue el de la novia en Bodas de

sangre, y con posterioridad bailé en La casa de

Bernarda Alba, Yerma y, ahora, el Romancero

gitano, por lo que Federico ha sido fundamental

en mi carrera. Él estaba muy cerca de las cosas

del pueblo. Le gustaba la música y el flamenco,

todo lo que a nosotros nos llega al corazón,

asegura. Digo muy nuestro en el lenguaje del

flamenco, ya que al ser un poeta andaluz, al

ser un poeta que le gustaba mucho el flamenco,

que le gustaba la música, que componía, que

era muy del pueblo, tratamos de acercarnos

lo máximo posible a la manera en la que él

sentía cuando decía estas cosas tan bellas con

esta poesía sentida que abruma el alma y el

espíritu.

Cristina Hoyos habla del trabajo en este nuevo

espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía

con José Carlos Plaza, uno de los creadores

más importantes de nuestro país y director

escénico de esta producción: Él conoce con

rigor la obra de García Lorca. Conoce cada

detalle, cada calma y esencia del poeta andaluz.

Pretendemos extender la emoción entre la

gente, que sienta el flamenco a través de

los poemas bailados. Porque el baile no

hace falta entenderlo. Es como un cuadro

que no comprendes, pero que te produce

una emoción. Plaza ha realizado un trabajo

maravilloso. Ya lo hizo con Yerma también, pero

en éste, al ser diez poemas son como diez historias

distintas. Todo ha sido una labor de equipo

“La evolución

en el flamenco

hay que vivirla

despacito y

a compás,

como el buen

toreo”

maravillosa, y José Carlos Plaza es el puntal

indiscutible de este espectáculo.

Sobre las diferentes coreografías que integran

el montaje Romancero gitano, Hoyos avanza

que son arriesgadas, ya que tanto José Carlos,

como yo y como todos, creemos que Lorca era

un hombre de su época, muy vanguardista, y

cuando decimos estos poemas hay que acercarse

lo máximo a como él los sentía. Y la verdad es

que sí hay coreografías con riesgo. Hay que seguir

hacia delante. El espectáculo tiene que ser muy

actual, sin olvidar nuestras raíces flamencas. Mi

concepto del baile es, como siempre he dicho, ir

con el tiempo sin olvidar la raíz. En flamenco

las evoluciones hay que vivirlas y hacerlas todas

despacito y a compás, como el buen toreo. Uno

puede evolucionar, pero en su propia medida,

dejándose guiar por sus propios sentimientos y por

lo que le da la vida. Para avanzar mucho e ir por

encima en el arte flamenco hay que tener mucho

talento. Y el talento escasea. Hay mucha gente

que se cree que tiene mucho talento. Y yo no sé si

soy demasiado modesta, pero no creo que tenga

tanto talento como para avanzar demasiado, ni

tampoco tengo la capacidad de producir dos o tres

espectáculos cada año. Cada equis tiempo, puedo

hacer un espectáculo nuevo y, lógicamente, me

cuesta trabajo.

Al referirse a los criterios que guían su sólida

trayectoria artística, Cristina Hoyos puntualiza

que siempre he procurado evolucionar. Nunca he

querido estar estancada. Me gusta estar rodeada

de gente joven, porque ellos te dan la frescura y

el impulso de la juventud. De ellos aprendes algo

cada día. Creo que soy una persona que no me

quedo atrás, sigo aprendiendo. Siempre intento

hacer algo nuevo en mis coreografías: en un

movimiento, en el concepto de espectáculo... Pero

siempre teniendo en cuenta que un montaje de

flamenco no es un espectáculo de contemporáneo,

en el cual puedes sacar un cubo, puedes tirarte

desde una escalera... En el contemporáneo hay

unos elementos y una libertad que en el flamenco

no se maneja. El flamenco es bulerías, soleá,

seguiriyas y tarantos. Tampoco puedes salirte

mucho de madre. Siempre hay que respetar el arte

y hacerlo bien, con calidad. Procuro ir siempre

con el tiempo, al compás del tiempo, pero sin

pasarme.

Entre sus numerosos premios y galardones

destacan el Premio Nacional de Danza, la

Medalla de Oro de Andalucía, la Medalla de

Oro de las Bellas Artes, el Premio Andalucía de

Cultura, la Orden de las Artes y las Letras del

Gobierno francés. Tras operarse de un problema

óseo que padece en los pies, la magistral bailaora

anunció hace meses que se retirará despacito y al

compás, aunque seguirá viviendo este arte hasta

que el cuerpo aguante.

ENTREVISTA

CRISTINA

HOYOS

Foto: Enrique Moreno Esquivel

_06

El Romancero gitano fue escrito entre 1924 y

1927 y apareció en julio de 1928. Desde entonces,

¿cuántos hombres y cuántas mujeres no lo han

tenido en sus manos, leído y releído mil veces?

¿Cuántas emociones no habrá despertado?

Se vuelve a él como se vuelve a una droga y una

y otra vez el color de sus palabras, el calor de sus

frases y la belleza de su contenido penetran hasta

lo más profundo de nuestra alma. Por esa razón

el Ballet Flamenco de Andalucía ha vuelto a él.

Sobre todo porque en cada uno de sus romances

y en su totalidad está el movimiento: en cada

página, un compás; en cada frase, un ritmo; en

cada palabra, un temblor.

Todos y cada uno de esos romances vibran,

sacuden y conmueven. En ellos hay silencio

y ajetreo, calma y meneo. La esencia del baile.

Nuestra esencia.

Lorca escribió estos quince sorprendentes

romances -ríos de la lengua española, según Juan

Ramón Jiménez-, y de ellos hemos seleccionado

diez. Selección obligada ante nuestra impotencia

para abarcar la obra en su totalidad, aunque es

tanta su gracia, su ingenuidad y su profundidad,

que uno hubiese bastado para dedicar toda una

representación.

Van apareciendo y deshaciéndose ante nuestros

ojos y oídos: la infancia y la muerte, el alegre

y desenfadado adulterio, el juego lujurioso del

aire y el cuerpo, los deseos ocultos del alma

enclaustrada, las rencillas ancestrales, el racismo,

la envidia, el mito, la barbarie represora, la luz

de una raza (¡Oh ciudad de los gitanos! ¿Quién te

vio y no te recuerda?), la pena negra y la espera

–esperanza– del amor profundo que sólo un

pueblo marginado, marcado por los tópicos y

por sus propias leyes, sabe sentir.

El Romancero gitano se leerá hoy, ayer y siempre,

se cantará, se representará y bailará hasta la

eternidad, cada vez con una nueva visión, con

un nuevo enfoque, pero su espíritu permanecerá

siempre porque es patrimonio de nuestra cultura

y de la humanidad.

LA ESENCIA DEL BAILE. NUESTRA ESENCIA

POR JOSÉ CARLOS PLAZA

07_

LOS PERSAS

RÉQUIEM POÉTICO SOBRE LA GUERRA

Calixto Bieito dirige un montaje con Natalia Dicenta como protagonista, que se pregunta

por el afán destructivo de la naturaleza humana y el exceso de soberbia de los vencedores

Será el primero en llegar de los grandes montajes

clásicos que la novena temporada del Teatro

Cuyás ofrece a su público. Dirigido por el siempre

iconoclasta y reverenciado Calixto Bieito, Los

persas. Réquiem por un soldado, una coproducción

del Festival de Teatro Clásico de Mérida y la

empresa Focus, nos acerca a un periodo de

imponente recorrido histórico, a los siglos de la

sangre, la cultura y la democracia del suntuoso

mundo clásico, en el que se asienta buena parte

de las raíces de Occidente. Bieito, director del

espectáculo y autor de la adaptación junto a Marc

Rosice, reconstruye desde la modernidad el texto

en el que Esquilo narra la derrota del poderoso

rey persa Jerjes y su ejército, por las humildes tropas

constituidas por ciudadanos griegos en la batalla de

Salamina, en el año 480 antes de Cristo.

El escritor Pau Miró, junto a Calixto Bieito, ha

trasladado la historia de esta derrota militar

exaltada por la literatura y la historiografía, al

contexto de la sociedad española actual. Que

nadie espere encontrar sobre el escenario un

relato sobre las divinidades, ya que el director

burgalés ha preferido reivindicar en esta

obra la experiencia de los hombres simples

y mortales. Y de las mujeres, porque Bieito

transgrede esta tragedia de Esquilo en la que no

aparecen personajes femeninos, convirtiendo

al propio Jerjes en una soldado española

que interpreta la actriz Natalia Dicenta. Sobre

este particular, el director ha señalado que este

cambio ofrecía más contradicciones. Es una

mujer que va a matar y se convierte en víctima.

Los persas es la tragedia más antigua

conservada y en contra de lo habitual aborda

un tema reciente en su momento. Es el único

de Esquilo que habla de hombres, y no de

dioses y mitos. Pero Bieito también desea

conducir esta obra hasta los contornos de

una reflexión demasiado frecuente en la

historia de la última década de la civilización:

el exceso de soberbia de los llamados países

civilizados intentando imponer tiránicamente

por la fuerza su sistema político, cultural y

código de valores. Para formular esta reflexión,

el director ha tomado como referencia textos

de Freud y Einstein, en los que ambos autores

abordan las inexcusables razones que conducen

a los hombres a matarse entre sí. Siempre en

los espectáculos del burgalés surgen preguntas.

Sobre éste apunta que deseaba cuestionarme de

dónde viene esa capacidad innata del ser humano

para destruir a sus semejantes. Mis montajes

tienen tres objetivos esenciales: entretener,

emocionar y hacer pensar. En el teatro cuesta

mucho emocionar, y si no emocionas al espectador

no puedes hacerle pensar. Desde mi punto de vista,

el teatro tiene que llegar al estómago, al corazón,

tanto como al cerebro. No creo en un teatro que

repita endogámicamente esquemas de hace diez,

veinte o treinta años. Mi teatro es una búsqueda

de una nueva forma, de una nueva manera

narrativa. Ahora estoy haciendo un teatro con una

forma muy fragmentaria, casi como videoclips...

En Plataforma ya lo hacía; también ahora, en Los

persas... Intento que mi teatro se contamine de

muchas influencias... Quizá Los persas sea una

obra más fragmentada que las anteriores. Es un

concierto con contextos, con discursos.

Tengo influencias de la etapa de mi formación

teatral, que se forjó en muchos países. En

el norte de Europa, Estocolmo, en la

Academia Experimental de París... tengo

una formación muy ecléctica, de muchos

maestros y directores. Creo en el teatro

como espejo de la sociedad, no sólo por los

temas que trate, sino porque está influido

por otras disciplinas artísticas. No puedo

abstraerme de las realidades que percibo

cuando viajo; visito muchos museos y me

interesa mucho el arte audiovisual... eso es

parte de la sociedad. No puedo abstraerme

de las cosas que veo en los museos. Eso

forma un background que utilizo en mi

trabajo. No sólo influyen los temas, sino el

cine, por lo menos para mi generación, que

ocupa un lugar muy importante.

La adaptación de Bieito mantiene los tópicos de

lamento, de presagio, de sueño, de derrota, que

están en la pieza original de Esquilo. Los persas,

explica el director, es la única tragedia que no

habla de dioses, sino de humanos. Pensé que era

una buena oportunidad para hacer una obra

sobre la participación de las tropas españolas en

Afganistán, en Líbano, en estas misiones de paz

en frentes de guerra. Es en realidad un conciertoréquiem.

El montaje no incide en lo político, sino en la

naturaleza humana. Lo que más me interesa

es hablar sobre lo que es la guerra. La guerra

corrompe al ser humano, porque saca lo peor

de cada uno. Según Bieito, el texto original de

Esquilo es antiheroico. Es una obra humana,

contradictoria, que demuestra que los enemigos

son tan humanos como tú, que los ganadores son

tan humanos como los vencidos.

_08

09_

¿PUEDE CONSIDERARSE ALGUNA GUERRA JUSTA?

POR CALIXTO BIEITO

Los persas tiene el honor de ser la tragedia más

antigua conservada y paradójicamente la de

tema más reciente, puesto que pone en escena

un hecho histórico ocurrido ocho años antes

de su estreno: la derrota del poderoso Jerjes

y su inmenso ejército persa frente al humilde

y relativamente escaso ejército de ciudadanos

griegos en la batalla de Salamina, en el año

480 a.C.

Este suceso histórico es presentado desde el

lado persa, el de los vencidos. Humanizando

a los persas, llenándolos de sentimientos,

Esquilo no hace sino valorar aún más la

victoria de los griegos. Es su particular canto

a su querida patria. Esta no es una tragedia

sobre dioses y sus cábalas sino sobre simples

y mortales humanos. Sobre sus angustias,

tristezas y lamentos por una guerra perdida

y por sus soldados muertos. Todos ellos con

nombre y apellidos que es cuando los muertos

duelen más. Los persas es también una pieza

sobre el exceso de soberbia de un país civilizado

que intenta imponer su tiranía sobre otro.

Con Pau Miró he traducido, reescrito Los

persas para la sociedad española del 2007.

No en vano también nuestros soldados están

en los campos de batalla de la actualidad.

Irak hace tres años y Afganistán, la antigua

Yugoslavia, Líbano… Allí donde nuestros

aliados consideran la necesidad de una

guerra justa. Este también sería un tema de

profunda reflexión: ¿Hay guerras justas y

guerras injustas? La religión católica tiene una

doctrina muy específica al respecto, aunque

la mayoría de las veces haya navegado al son

de los poderosos y tenga en su haber algunas

de las páginas más criminales y terribles de la

historia de la humanidad. Pero, ¿realmente

creen ustedes que puede considerarse alguna

guerra justa?

No se preocupen, esta versión de Los persas

de Esquilo no es un alegato pacifista, ni tan

siquiera un canto a la concordia de los países

o a la alianza de las civilizaciones. Nuestra

versión de Los persas es simplemente un canto,

un réquiem o un lamento por una guerra

perdida, por un soldado español muerto en

Irak o en Afganistán, o en Kosovo o…

_10

La actriz Natalia Dicenta es la primera

vez que trabaja con Calixto Bieito en una

producción escénica. Tras los dos últimos

años interpretando Solas, el director la ha

convertido en la mujer-soldado que ha

usurpado en esta versión el protagonismo

masculino al rey Jerjes en el texto de

Esquilo. Hija de los actores Lola Herrera

y Daniel Dicenta, tras más de dos décadas

dedicada a la interpretación, la artista y

cantante se muestra altamente satisfecha de

su trabajo en Los persas, montaje en el que

ha compartido experiencias con un director

muy talentoso, de mi misma generación,

con el que he intercambiado mucha energía.

En muchos aspectos tenemos la misma

concepción del teatro y la escena. Bieito

consigue extraerte todo lo que no sabías que

eras capaz de dar sobre la escena. Hemos

ahondado con intensidad en la naturaleza de

los personajes, en sus atmósferas respiradas,

en sus matices y riquezas.

Cada obra es un desafío personal distinto,

explica. Lo que procuro es que cada

montaje que me viene a la vida me acabe

transformando y enseñando algo. Los

persas me ha puesto el listón muy alto. En

él se aúna la música y la palabra, canto e

interpreto. Cuando trabajas con personas

de mucho talento existe un antes y un

después. Eso me ocurrió cuando me puse

en manos de José Luis Gómez para hacer

Ay, Carmela, y me vuelve ahora a ocurrir

con Bieito.

Según Dicenta, el texto de Esquilo ha sido

trasladado por Bieito a la realidad de ahora,

a la de las tropas españolas que se encuentran

en misión de paz en Afganistán. Lo que hace

clásica a una obra es que puedes extrapolar

los temas que abordan a cualquier lugar y a

cualquier época, y seguirán siendo actuales. Hay

obras que se quedan en su tiempo y luego ya no

tienen nada que decir. Calixto formula desde

el escenario una propuesta totalmente nueva

y cuenta la historia de la batalla de Salamina

desde una mirada distinta. La esencia de

Esquilo sigue estando en esta obra, porque hay

actualmente un ejército imperialista que quiere

imponer con su soberbia la ley de la fuerza, la

destrucción y la sangre. El tema sigue siendo

el mismo: que la humanidad no ha aprendido

que hay que acabar con el concepto de guerra,

porque no sobreviviremos a tanta devastación.

La transmisión de las ideas y los conceptos es

lo importante en teatro, y no los medios. Me

gusta mucho la revolución, en el escenario y en

la vida. La actriz avanza que la música juega

un papel importante en esta producción. Ella

canta y sobre el escenario el público podrá

contemplar una banda que interpreta en

directo los temas que acompañan el desarrollo

del montaje.

Jerjes es una mujer soldado de treinta y pocos

años, y vive una etapa vital de mucho empuje

y energía; una convicción que es capaz de

llevarla con su vehemencia muy lejos. La

muerte de su madre la deja desorientada y

perdida, y el ejército la convierte en persona.

NATALIA

DICENTA

ENTREVISTA

“Los hombres inventaron

la guerra y las mujeres

hemos curado siempre

las heridas”

Ella dice: la bandera me contestó. Encontró

una profesión que le devolvió el orgullo y la

dignidad. Una vez se encuentra con la asolada

realidad en el frente reacciona, porque una

guerra nunca es justa. Ella se convierte en

víctima de ese horror. Que nos digan que se

hace la guerra contra el terrorismo me parece

una absurdez. El terrorismo es guerra, y la

guerra es terrorismo. Es lo mismo, conseguir

un fin mediante la coacción, la tortura y el

asesinato, dice.

Para entender el espíritu de las mujeres

soldados, Natalia Dicenta se entrevistó con

algunas profesionales del Ejército español

que han prestado sus servicios en Afganistán.

La actriz confiesa que le ha costado entender

mucho desde su posición de mujer militante,

las razones que obligan a sus semejantes a

enrolarse en las Fuerzas Armadas. Las mujeres

somos dadoras de vida y siempre hemos buscado

la resolución pacífica de los conflictos, pero

siempre hemos sido las grandes perdedoras en

las guerras. Los hombres inventaron la guerra y

las mujeres siempre hemos curado las heridas y

llorado a nuestros muertos. Esa es para mí una

gran contradicción, aunque respeto muchísimo

la voluntad de esas profesionales militares.

Natalia Dicenta avanza que el público vive

con Los persas una hora y media de tensión

y emoción. El público palpitará con un pasaje

musical y se angustiará con un monólogo.

Es un texto trágico directo al corazón y a la

conciencia.

11_

La compañía sevillana Atalaya Teatro ha encargado a Carlos Iniesta la

adaptación de Medea para esta coproducción llevada a cabo por la 50

edición del Festival de Mérida y el Art Carnuntum Festival de Viena

(Austria), a partir de los textos de Eurípides, Séneca, Heiner Müller y otros

autores contemporáneos como Grillparzer, Benjamin y Christa Wolf.

Finalista en los Premios Max de Teatro y de la Asociación de Directores de

Escena en 2006, este montaje que dirige Ricardo Iniesta, ha recorrido un

centenar de ciudades de Europa y América. Esta es la segunda tragedia que

representan los sevillanos después de su éxito anterior Electra.

Medea (la extranjera) es un espectáculo en el que participan treinta artistas

en escena, lleno de colorido y fuerza, cánticos y músicas del mundo

traídas desde Armenia, Albania, Irán y Grecia, que encierra un elaborado

mensaje anti xenófobo, y en el que se conjuga la tradición mitológica

con los problemas de la sociedad actual. El siglo XXI está imprimiendo

plena vigencia al mito de esta bárbara de la Cólquide, asesina de sus

propios hijos, por lo que supone de confrontación entre dos polos, que

son una constante entre los trágicos griegos: griegos y bárbaros, hombres

y mujeres, ciudadanos y extranjeros, hombres libres y esclavos...

Esta polarización alcanza en Medea su máxima expresión, al presentarnos

dos mundos enfrentados: Medea es el universo arcaico, mítico,

mágico, sacro y ancestral, dotado de valores que enaltecen al hombre,

frente a Jasón que representa un mundo más actual, racional, materialista,

pragmático y deshumanizante. Medea es ahí el gran espejo en el

cual todos podemos reflejarnos como extranjeros.

Atalaya ha subtitulado la extranjera a su Medea como referencia al

gran drama que acontece en estos inicios del siglo XXI con aquellos

que huyen de sus países buscando el dorado occidental, para

encontrar el desprecio y la xenofobia. Medea escapó de la Cólquide

fascinada por Jasón, quien había llegado allí en compañía de los

Argonautas en busca del vellocino de oro. La terrible historia

de Medea nos muestra dos mundos: el ritual, primitivo, mágico

y rural de la lejana Cólquide -situada en la Georgia de nuestros

días-, frente al urbano, civilizado y pragmático de Corinto.

La Medea de Atalaya está conformada estética y dramatúrgicamente por

tres mundos, y tres estilos muy definidos: arranca -por vez primera en las

versiones teatrales realizadas en España- en la mítica Cólquide, donde

el colorido, los cánticos y el movimiento escénico remite a elementos

étnicos, ancestrales y telúricos, partiendo de textos de Grillparzer,

Passolini y Apolonio de Rodas. En Corinto los elementos serán más

refinados y asépticos, ahí está el epicentro de la Tragedia a partir de

los textos de las medeas de Séneca y Eurípides, y la Medea material de

Heiner Müller. En tercer lugar encontramos un mundo más universal

y contemporáneo, que se apoya en textos de Ribera despojada y Paisaje

con Argonautas que Müller escribió en torno a su Medea, y que abren y

cierran el espectáculo en forma más coral.

El otro elemento diferenciador de esta Medea es la aparición de cuatro

medeas que encarnan los cuatro elementos de la Naturaleza. Medea

Tierra representa los ancestros y su ligazón a la Cólquide; Medea Fuego

-enamorada de Jasón- se enfrenta a ella en el primer dilema, que se resolverá

con la huida de esta última, traicionando a los suyos. Medea Agua representa

a la extranjera que habita un país extraño donde ha perdido todas sus raíces

y se encuentra anonadada; Medea Viento recuperará la fuerza y los ancestros

de la Cólquide y decidirá el trágico dilema final.

MEDEA (LA EXTRANJERA)

UNA TRASLACIÓN DE LA DESOLADORA TRAGEDIA GRIEGA AL CONVULSO SIGLO XXI

La compañía sevillana Atalaya Teatro vuelve contemporánea la herencia clásica en

este montaje que dirige Ricardo Iniesta

_12

El director andaluz Ricardo Iniesta ha

construido un estilo propio basado en el

teatro poético. Sin embargo, su concepción

de la dirección escénica se ha venido

acomodando inteligentemente a los

muchos lenguajes utilizados en los distintos

montajes de los que se ha responsabilizado

con Atalaya, y en virtud de cada autor

elegido, desde el surrealismo del Lorca

más contemporáneo, al futurismo de

Maiakovski, el expresionismo de Müller, la

fuerza sobrecogedora de la Tragedia Griega o

la épica y sarcasmo de Bertolt Brecht.

Según Iniesta la vigencia del mito clásico de

Medea es total y absoluta, puesto que habla de la

colonización de unas culturas por otras, del exilio

como emblema y de la búsqueda de el dorado,

igual que ahora mismo existen millones de personas

que abandonan el tercer mundo y se dirigen

a las metrópolis del primer mundo, soñando con

alcanzar una mejor vida. Jasón seduce a Medea

prometiéndole una posición en Grecia, y luego ésta

sólo padecerá en ese anhelado paraíso el desprecio,

la vejación y la xenofobia. Hoy la situación no es

muy distinta, porque nos encontramos a muchos

inmigrantes y exiliados totalmente desplazados y

perdidos en países del primer mundo. Ahí radica

la vigencia de este montaje a pesar de que haya

sido escrito hace 2500 años.

Para el director, formalizar desde el registro

de lo contemporáneo la herencia clásica, es

una tarea que nunca ha perdido de vista su

compañía. Un clásico es mucho más actual

que un texto escrito hace treinta años. Siempre

hemos buscado el rastro de lo universal detrás de

los clásicos desde que afrontamos la producción

de Elektra, dice. La Tragedia Griega, desde

su concepción y forma literaria, tiene una

mayor calidad, como señalaba Octavio Paz,

es el culmen de la literatura universal. En esa

línea de reactualización, Iniesta también ha

introducido textos de autores contemporáneos

en esta obra de Atalaya. Así establecemos un

puente con nuestros días y hacemos la tragedia

más cercana a los espectadores de hoy.

Ricardo Iniesta trabajó junto a su hermano

Carlos en la búsqueda de los textos adecuados.

No ha sido nada fácil. Quisimos plantear el

comienzo de esta Medea en la Cólquide, ya

que casi todos los textos de esta tragedia hacen

referencia a su inicio en Corinto. Ha sido una

labor de investigación notable y compleja.

Hemos cuidado los soportes musicales que

nos remiten a esos ambientes y atmósferas

que son propios de la Tragedia Griega, y que

en este caso se orientalizan con un halo de

misterio y exotismo aprovechando los sonidos

que interpretan los actores, que van desde los

RICARDO

INIESTA

ENTREVISTA

“Producir teatro desde

la periferia supone una

resistencia doble”

Balcanes a Oriente. El director explica que esta

Medea tiene una particularidad. Los elementos

escenográficos están divididos en dos mundos,

uno es la Cólquide, el espacio en el que habita

Medea, y el otro es Corinto. Los colores, los

materiales, las formas son distintos. Primitivos,

telúricos y salvajes en el caso de los colquos, y

más refinado, colorista y aparentemente más

civilizado en el caso de Corinto. Apariencia y

realidad se entremezclan, añade.

Según señala Ricardo Iniesta, producir teatro

desde la periferia supone una resistencia doble.

Si el teatro ya significa por lo general resistir

en el marco de la cultura actual, formalizarlo

desde las autonomías es elevar esta dificultad

al cuadrado. En sí mismo el teatro es periferia

dentro de la sociedad. Muchas veces el teatro

en España parece que se circunscribe al que

se hace en Madrid y Barcelona, a pesar de

que se produce en el resto del país mucho más

teatro del que se exhibe en estas dos grandes

capitales. Sin embargo, seguimos condenados al

ostracismo. De todas maneras tengo que decir

que nos hemos hecho fuertes en esta periferia,

y esa capacidad de resistencia desarrollada nos

permite, después de 25 años, tener un nombre

respetable e inaugurar la temporada del

madrileño Teatro Español, por ejemplo, o bien

acudir a festivales internacionales con Medea.

13_

_14

En noviembre de 1994 dio sus primeros

pasos el Territorio de Nuevos Tiempos, único

centro internacional de carácter privado que

funciona en Andalucía dedicado a la formación,

investigación y creación teatral que comenzó

como tal en los inicios de 1995. TNT se forma

a instancias de la compañía Atalaya, estando

abierto a todos los creadores que apuesten por

el teatro como Arte, resultante de un proceso

permanente de investigación. Nosotros no

somos un teatro alternativo, sino un centro de

investigación; por eso ninguna de las salas tiene

un gran aforo. Son espacios donde vemos pequeños

montajes de los maestros internacionales que

vienen a impartir cursos a TNT, o el resultado

de los talleres abiertos que ofrecemos, precisa

Ricardo Iniesta, su director. Nuestra filosofía

en este centro es trabajar con dos alas. Una,

tocando el cielo con un nuevo proyecto de TNT

que traerá a grandes maestros internacionales

entre 2007 y 2012; y la otra, rozando la tierra,

con el proyecto Teatro Imarginario, añade el

director de escena.

TNT, como centro de producción, ha creado

hasta el momento ocho espectáculos -Miles

Gloriosus, dirigido por Juan Dolores Caballero,

El gran Teatro del Mundo, dirigido por Etelvino

Vázquez, La casa de Bernarda Alba, dirigido

nuevamente por J.D. Caballero, Los espejos de

Velásquez, dirigido por Pepa Gamboa, Y tú

qué miras?, dirigido por Vicente León, Tierra

de Nadie, dirigido por Vicente Romero, El

retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte,

dirigido por Alfonso Zurro y Matando Horas,

de Rodrigo García. En todos ellos el elenco de

actores procedía de los talleres realizados dentro

del Laboratorio. Con el Instituto de Teatro del

Mediterráneo coprodujo en 2001 Almasul, de

Antonio Onetti, dirigido por J.D. Caballero.

Estos espectáculos han recorrido diversos países

de América, Europa y África, así como la mayor

parte de las provincias españolas.

Por el Laboratorio Internacional de TNT han

pasado en estos años más de setenta pedagogos

de veinte países, reconocidos especialistas de

las más diversas tradiciones teatrales, desde

la Ópera de Pekín y el Teatro Nô de Japón, a

la santería cubana o el candomble brasileño,

pasando por la Biomecánica de Meyerhold o el

Teatro Isabelino de Shakeaspeare.

Atalaya toma parte hasta 2007 en el programa

Laboratorios teatrales como Innovadores

culturales junto a cuatro centros europeos de

prestigio: Odin Teatret (Dinamarca), Theatre

du Soleil (Francia), Grotowski Center (Polonia)

y TTB (Italia). En la edición 2007-2012, tres

centros de investigación teatral se suman a este

programa: Teatro Potlach (Italia), Theaterlabor

(Alemania) y CPR (Wales).

TERRITORIO DE NUEVOS TIEMPOS,

UN CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN TEATRAL

El director crea un importante e intenso teatro pleno de color y rico en fantasía.

KRONEN. Viena.

Una completa obra maestra. El espectador finaliza el espectáculo emocionado.

KURIER. Viena.

Un maravilloso espectáculo, a lo grande, de altura, perfectamente diseñado, medido, plástico

y fílmico. Todo cuidado hasta el más pequeño de los detalles.

EL MUNDO.

Un espectáculo completo. Un arte que vuelve contemporánea la herencia clásica y, sobre todo,

que emociona.

EL UNIVERSO. Guayaquil (Ecuador).

MEDEA: HERENCIA CLÁSICA QUE EMOCIONA

15_

OTELO

UN DESEO DE AMOR CONVERTIDO EN OTRO DE MUERTE Y DESTRUCCIÓN

Carlota Subirós dirige este montaje del Teatre Lliure sobre uno de los mitos románticos

más infalibles de la historia, que sigue teniendo vigencia después de 400 años de haber

sido escrito por Shakespeare

El Teatre Lliure de Barcelona realiza con el Otelo

de William Shakespeare, un viaje al corazón

oscuro de las pasiones humanas y la fascinación

por lo diferente; al placer del enamoramiento

compartido; a la espuela de la envidia y el

tormento de los celos; al abismo del mundo

interior cuando se tambalean las certidumbres;

a la inagotable perversidad del que odia y a la

vertiginosa y sensual atracción de la muerte.

Dirigido por la dramaturga catalana Carlota

Subirós, directora residente del LLiure, el

montaje se sumerge en la esencia de una tragedia

que prosigue teniendo una vigencia después

de 400 años de haber sido escrita, basada en

el triángulo de personajes formado por Otelo,

Yago y Desdémona.

Otelo, uno de los mitos románticos más

infalibles de la Historia, abrió la pasada

temporada escénica del Teatre Lliure. Discurre

en un espacio atemporal en el que se narra el

viaje al corazón de las tinieblas o las tinieblas

del corazón de sus personajes, según señala su

directora, quien ha optado por llevar a cabo en

esta producción una admirable concentración

formal de la conocida obra de Shakespeare,

que narra el trágico juego de amor y traiciones

entre el guerrero negro Otelo (Julio Manrique),

su celoso servidor (Joan Carreras) y la inocente

Desdémona (Alba Pujol).

La esencia y teatralidad del montaje que dirige

Carlota Subirós, hace que en la obra no sean tan

explícitas sobre escena las clásicas dicotomías

que persiguen a este clásico en otras adaptaciones

desde todos los tiempos (blanco-negro, cristianomoro

u hombre-mujer). La dramaturga incide en

la diferencia desde la perspectiva de un ámbito

más teatral, pese a que se permite el guiño de

pintar de blanco a los personajes, en respuesta

a otros montajes que pintaban de negro la cara

del actor que encarnaba a Otelo. La dramaturga

ha evitado centrar en exceso el foco de la obra

en los movimientos maquiavélicos de Yago, el

incuestionable conductor de la trama, y mostrar

que si la gente es manipulada lo es gracias a que

tenemos una cara oscura del alma con la que es

fácil conectar. Subirós dota de atemporalidad

la obra que transcurre en una fase de tregua

dentro de una guerra, con una puesta en escena

nada realista, en la que la escenografía de Max

Glaenzel y Estel Cristiá, basada en el color

blanco, negro y rojo, la iluminación y la música,

juegan un papel determinante. El montaje

incluye también piezas de danza a cargo de Iva

Horgat, quien personifica el amor entre Otelo y

Desdémona.

Foto: Ros Ribas

_16

La joven directora catalana de 33 años Carlota

Subirós dirige su primer Shakespeare. El

año pasado supuso para esta licenciada en

Dirección Escénica y Dramaturgia, que

ejerce como directora residente del Teatre

Lliure de Barcelona, intenso en trabajo, con

el estreno de tres obras bien distintas, King,

de John Berger, Els estiuejants, de Maksim

Gorki y Otelo, de Shakespeare, que se

presenta en el Teatro Cuyás, con adaptación

también suya.

Según señala Subirós, Otelo es una obra

sobre el miedo, la inseguridad, la duda y

sobre cómo resulta tan fácil manipular el

pavor. Somos capaces de lanzarnos a destruir

las cosas que verdaderamente queremos sin

ningún tipo de pudor e ingenuidad, sólo por

miedo e inseguridad. La terrible frase de Yago

cuestionado por Otelo resume esta idea cuando

le dice tú sabes lo que sabes, y yo no diré ni

una palabra más. Éste es uno de los aspectos de

vigencia más sobresalientes y conmovedores de

este texto en un momento en el que vivimos con

tantos miedos manipulados. También la obra

toca dos temas de terrible vigencia, como es la

violencia doméstica que ejercen los hombres

hacia las mujeres, y las distintas formas de

maltrato que se practica con los inmigrantes

que provienen de lugares distintos. Otelo es un

hombre de color en un mundo de blancos.

La directora opina que Otelo es en buena

medida una obra sobre las distintas imágenes

de mujer en el imaginario masculino, y sobre

los miedos que los hombres tienen respecto a las

mujeres.

Sin embargo, a nivel formal, esos contenidos

actuales no han sido desgranados en escena

desde una óptica realista o literal, ya que para

la directora, el texto de Shakespeare está dotado

de una inteligente belleza literario-poética, una

penetrante calidad psicológica en cada uno de

sus personajes y una teatralidad simbólica por

sí mismo, que me obligaba a utilizar un lenguaje

escénico más poético que me permitiera jugar

formalmente. La oportunidad que ofrece el

teatro de Shakespeare es que podemos imprimir

una grandeza a sus textos mucho más rica,

alterando los convencionalismos teatrales de la

tradición occidental. En esta obra hay mucho

artificio, juego en las formas, contraste, tensión

estética, poética formal, movimiento austero…

El público puede luego realizar sus conexiones

con el mundo en el que estamos viviendo. El

ENTREVISTA

CARLOTA SUBIRÓS

“Otelo es una obra sobre las distintas imágenes de mujer y los miedos que con

respecto a éstas surgen en el imaginario masculino”

lenguaje escénico que he usado es intemporal,

porque el texto del dramaturgo habla de temas

increíblemente actuales, pero lo hace con un

lenguaje universal. En este primer acercamiento

a Shakespeare no quise reducir Otelo a un

drama, porque este texto es algo mucho más

sugerente y abierto.

Carlota Subirós confiesa que se decidió

por Otelo como texto por una corazonada.

Me interesa profundamente los temas que

trata. Es un texto concentrado e intenso

tanto en su forma como en su contenido.

Es como un viaje hacia un túnel o a

las tinieblas del corazón. Otelo es una

maquinaria engranada y brutal dirigida

hacia un mismo agujero negro.

Para la directora hay imágenes poéticas

muy intensas en esta producción que le

seducen. Yago en un pasaje del montaje

se dirige al público y le advierte que los

pensamientos malignos son como venenos

que se introducen en la sangre y arden como

sulfuro. En ese instante, las tres mujeres de la

obra -Desdémona, Bianca y Emilia- surgen

detrás como sombras, como las Tres Gracias,

dice Subirós.

17_

Cuenta el montaje con una potente

escenografía de Max Glaenzel y Estel Cristià,

de inequívocas sugestiones plásticas. No hay

ninguna actuación que defraude completamente

dentro del brillante reparto de la obra.

Joan Anton Benach (La Vanguardia)

De la tragedia todos conocemos su esencia

como la culminación de los auténticos celos,

los que carecen de motivación. También

conocemos de Otelo la ambición de poder,

el engaño, la violencia, el dolor… claramente

reflejados por Subirós en una dirección que

concentra su esfuerzo en la plástica y la poética,

en la belleza, en la elegancia de movimientos,

sonidos e imágenes.

Mª José Ragué (El Mundo)

PLÁSTICA Y POÉTICA AL SERVICIO DE LA OBRA

La directora dota al conjunto de un armónico

movimiento escénico y una compensadísima

distribución espacial, con lo que el ritmo de

los pequeños ductos o corros de personajes es

perfecto.

Begoña Barrena (El País)

El gran acierto de Carlota Subirós es subrayar

la validez del mensaje. Con sus ropas de verano

en Cadaqués, los personajes de la pequeña

burguesía intelectual de ayer y de hoy siguen

gastando saliva para salvar al mundo sin salir

de su plácida burbuja de bienestar.

Juan Carlos Olivares (Avui)

(A la memoria de Franco di

Francescantonio, ausencia y

presencia constante)

¿Puedes saber qué sueña la persona que duerme

a tu lado? ¿Puedes saber cuáles son sus deseos

más íntimos? ¿Qué significa poseer a una

persona? ¿Qué significa sentirse engañado?

Otelo es un viaje al corazón de las tinieblas, a

las tinieblas del corazón. Una revelación del

miedo de los hombres. Una revelación de lo

fácil que es manipular el miedo.

Otelo desea a Desdémona. Desdémona se

muere por Otelo. Yago envidia a Casio. Yago

EL MIEDO CONTRA LA CONFIANZA

POR CARLOTA SUBIRÓS

sospecha de Emília. Casio desea el puesto de

Otelo. Brabanzio odia al negro Otelo. Todo el

mundo confía en Yago. Yago conspira contra

todos.

Aprovechando la fuerza del deseo, Yago

conspira contra el mismo deseo. En un

juego de espejos interminable, el deseo y los

celos resuenan en cada uno de los versos de

Shakespeare. La confianza y la desconfianza.

La confianza contra el miedo. El miedo contra

la confianza. Desde el abismo del mundo

interior hasta las más altas estrellas. El amor

absoluto de Otelo y Desdémona arde en una

noche profundamente negra. La profundidad

del sentimiento se encuentra a flor de piel.

Foto: Ros Ribas

_18

El 1 de diciembre de 1976, con el estreno de Camí

de nit 1984, con texto y dirección de Lluís Pasqual,

comenzaba públicamente su trayectoria una

nueva sala y una nueva compañía, establecida en

la remodelada sala de la cooperativa de consumo

gracienca La Lleialtat, con una cooperativa

teatral formada por una quincena de personas

procedentes, con larga o corta historia detrás, del

teatro independiente, y con el liderazgo indiscutido

de Fabià Puigserver.

La incidencia del modelo Lliure fue considerable

en aquellos años de la transición política,

marcados en el mundo del espectáculo por

un acelerado proceso de profesionalización,

junto a la lucha por la institucionalización de

experiencias anteriores o la reclamación de

nuevos proyectos, perspectivas y equipamientos.

Pero, sobre todo, aquello que han destacado

la crítica y los historiadores ha sido el salto

cualitativo que representaron desde muy

temprano las producciones del Lliure respecto al

teatro de base textual, en el rigor de las puestas

en escena y el conjunto del trabajo teatral, con

la apertura de nuevas posibilidades de relación

entre espectáculo y público, en la relectura y

aproximación -a menudo por primera vez en

catalán- de textos clásicos y contemporáneos de

autores de todas las dramaturgias.

Pero el Teatre Lliure no fue

únicamente una compañía de

brillante trayectoria y una sala

siempre abierta a la sorpresa

en la disposición, sino también

una programación que, desde el

TEATRE LLIURE, DE LOS INICIOS A LOS

PROMETEDORES RETOS DEL FUTURO

principio, apostaba por una oferta normalizada

que alternase las grandes producciones

dramáticas propias con las compañías invitadas,

la danza, la música y la canción, entendiendo

que esta diversidad y complementariedad tenían

que ser aquello que satisfaría a públicos cada vez

más amplios y, también, exigentes y diversos. Del

mismo modo, en su repertorio, el Lliure hacía

convivir, desde los inicios, el gran autor clásico

con la novedad europea absoluta, el gran fresco

trágico shakespeariano con la comedia amarga

prerromántica, el musical de denuncia social con

la opereta de sutilidad crítica y risotada lúdica.

Esta diversidad, la acogida de intérpretes y,

posteriormente, de directores externos al núcleo

inicial, que nunca ha parado de ampliarse y

ofrecer oportunidades a nuevos talentos, se ha

completado en estas tres décadas de existencia

con todo tipo de iniciativas: la creación de

una orquesta de cámara dedicada a la música

contemporánea, que hoy puede presentar un

balance más que notable de programación,

discografía y reconocimientos, y que da acogida

tanto a la música más rupturista como a la

reelaboración de formas populares, al mismo

tiempo que explora los diversos géneros de la

música escénica la implantación de los ciclos

Paraula de poeta, con la lectura y la aproximación

de las grandes voces poéticas catalanas

clásicas y contemporáneas las

coproducciones con compañías

de danza, de teatro –de pequeño formato o

institucionales-, de circo, de teatro visual y de

objetos…

Ahora, este Teatre Lliure prosigue asumiendo

nuevos retos. Su historial es una base y una

referencia dentro de la escena española y

europea, por eso sigue abriendo sus puertas

a nuevos nombres, nuevos equipos, nuevas

incorporaciones, ideas y sensibilidades. Como

ya ha hecho, más modestamente, en el pasado

(ha sido dirigido en sus distintas etapas por Fabià

Puigserver, Lluís Pasqual, Lluís Homar, Guillem-

Jordi Graells, Josep Montanyès y Álex Rigola

actualmente) y como ha de ser el distintivo del

próximo cuarto de siglo, para soñar más allá.

Desde marzo del 2003, Àlex Rigola encabeza

el proyecto artístico de una nueva etapa

que consolida la trayectoria protagonizada

por el Lliure, con una programación teatral

innovadora, una amplia presencia de la danza

contemporánea y también de la música escénica.

El teatro entendido como riesgo y emoción, de

contenidos actuales tanto en los espectáculos de

nueva creación como en la revisión de aquellos

textos que contienen temas de reflexión y debate

aún válidos. Con el aval de los montajes que

han caracterizado a este joven director y el de

los nombres que le acompañan en su equipo, y

en la amplia propuesta de las

temporadas, el Teatre Lliure

ha conseguido afianzarse

como uno de los referentes

escénicos del panorama

teatral nacional.

19_

Marie Chouinard, es una de las creadoras más singulares y excepcionales

de la danza contemporánea de Canadá. Desde 1978, como intérprete y,

a partir de 1990, como coreógrafa y fundadora de su propia compañía

en Montreal, Marie Chouinard ha enfocado su trabajo artístico hacia

la explotación de diversas técnicas y conceptos del movimiento. Sus

creaciones integran elementos de otras culturas, no sólo en relación

con la danza sino con otras disciplinas corporales, con el trabajo vocal,

mímico y acústico. La expresión de las posibilidades del cuerpo en

su totalidad (desde el movimiento hasta la respiración y la voz) es la

clave de su estética, con la que ha venido cautivando a los públicos de los

escenarios más célebres del mundo. Los amantes de la danza tenemos que

celebrar su presencia sobre el escenario del Teatro Cuyás como un gran

acontecimiento, ya que los trabajos de Chouinard y su compañía siempre

tienen un inequívoco carácter innovador, que ha sido más que suficiente

para señalarla como una de las mejores artistas experimentales del mundo.

El programa doble que ofrecerá la canadiense en el Teatro Cuyás está

integrado por dos piezas legendarias: Preludio a la siesta de un fauno, con

música de Claude Debussy, y La consagración de la primavera, una de las

obras más revolucionarias y trascendentales de toda la música clásica,

compuesta por el ruso Igor Stravinsky. La primera de ellas, estrenada

mundialmente en el Festival Internacional de Taipei en 1994, tiene una

duración de diez minutos y está interpretada por una sola bailarina,

Carol Prieur. La corta duración de la pieza hizo que los organizadores del

citado certamen propusieran a Chouinard una ampliación de programa

que incluyese La siesta de un fauno, pero al enterarse de que la compañía

no ejecutaba la obra con música de Debussy, animaron a la coreógrafa

para que crease una nueva versión del solo con esa partitura. Así es como

nació Preludio a la Siesta de un fauno (versión Debussy). Preludio a la

siesta de un fauno, basada en la música que Claude Debussy, y creada a

PRELUDIO

A LA SIESTA

DE UN FAUNO

LA CONSAGRACIÓN

DE LA PRIMAVERA

CURIOSIDAD, ECLECTICISMO

E INGENIO DEFINEN LA PASIÓN

DANZADA DE MARIE CHOUINARD

Y SU COMPAÑÍA

Coreografía: Marie Chouinard

Bailarina: Pamela Newell

Foto: Stephen Hues

La coreógrafa canadiense, una de las artistas

más ingeniosas del panorama internacional

de la danza moderna, presenta dos piezas

que reflejan su espíritu decididamente

contemporáneo

_20

partir del poema La siesta de un fauno de Stéphane Mallarmé, despliega

todo un abanico de sentimientos en movimiento.

Esta nueva versión se monta partiendo de gestos y secuencias ya

desarrollados en la versión inicial de Chouinard. En aquel entonces

la artista no se había sentido cómoda con la música de Debussy. Sin

embargo, la bailarina se dio cuenta de que su Fauno había adquirido

ya tal solidez y versatilidad escénica, que le permitían afrontar las

dificultades de la música de Debussy sin los problemas que había

encontrado años atrás, y la experiencia fue más que concluyente. (Marie

Chouinard más tarde se vio reafirmada en sus reticencias iniciales al saber

que también Nijinsky se había sentido incómodo con la música de Debussy,

y que sólo accedió a bailarla bajo las presiones de Serge Diaghilev).

Desde 1994 la compañía canadiense ha venido representando Preludio

a la siesta de un fauno (con música de Debussy) y La consagración de la

primavera unidas en un mismo programa.

La segunda pieza, que incluye la composición de Rober Racine escrita

en 1992, Signaturas sonores, fue estrenada mundialmente en el Centro

Nacional de las Artes de Ottawa de Canadá en 1993, y será interpretada

durante los cincuenta minutos de duración de esta coreografía, por los diez

bailarines de la compañía de Chouinard, Mark Eden-Towle, Carla Maruca,

Kimberley de Jong, Lucie Mongrain, Carol Prieur, Gérard Reyes, Dany

Desjardins, Dorotea Saykaly, Ami Shulman y James Viveiros.

La consagración de la primavera ocupa un lugar especial dentro de

la obra de Chouinard. Para adaptar este sobrecogedor canto a la vida,

tuvo que crear por primera vez una coreografía basada en una partitura

musical. La pieza de Igor Stravinsky explora un nuevo mundo y supone

para la danza el descubrimiento de la modernidad. En este trabajo

vanguardista, Marie Chouinard vuelve a descubrir una pulsación

original que es la esencia de sus movimientos. Lejos de entrar

en conflicto con el ritmo de la danza, la música, por su fuerza y

cadencia, inspira, acompaña y refuerza, constituyéndose en eco y

contrapunto de una coreografía orgánica, vigorosa y vital.

Para la coreógrafa, cada forma supone la manifestación espacial de

una determinada energía vital. A diferencia de lo hecho por otros

coreógrafos que con anterioridad se han enfrentado a la obra de

Stravinsky, esta Consagración de la primavera, se edifica alrededor de un

conjunto de solos que, partiendo de movimientos potentes y definidos,

pretende hacer aflorar el misterio íntimo que hay en cada bailarín.

En mi Consagración no hay un argumento, explica Marie, no hay un desarrollo,

ni causa-efecto. Sólo hay sincronización. Es como si nos encontráramos justo en

el momento siguiente al inicio de la vida. La obra muestra como ese momento se

despliega. Tengo la sensación de que justo antes de ese instante se produjo una

gran explosión de luz, algo así como un inmenso flash.

La consagración de la primavera se trata de la primera coreografía

que ideó Chouinard para la compañía, fundada en 1990, tras muchos

años de carrera en solitario, y destaca por ser una obra muy física y

visceral, así como por su escrupuloso respeto a la música de Stravinsky.

Así también lo explica Carol Prieur, una de las diez bailarinas que

subirán a la escena. Marie partió de la música para ir generando los

movimientos, de manera que las bailarinas se convierten casi en

directores de orquesta, de este conjunto armonioso entre música y

danza. Y es que, lejos del minimalismo tan presente en la danza

contemporánea, en opinión de Prieur, el trabajo de Chouinard

está muy desarrollado y atiende a todos los detalles, destacando

su empleo de la escenografía, el vestuario, el maquillaje y, sobre

todo, la luz. Todo, en aras de crear un espectáculo emocional y

físico, pero también intelectual.

21_

En 1978 Marie Chouinard presentó su primer trabajo, Crystallization,

que de forma inmediata la definió como una artista excepcional

enganchada a la búsqueda de lo genuino. Después de doce años como

bailarina solista y coreógrafa, fundó en 1990 su propia compañía, la

Compagnie Marie Chouinard.

La creadora ha estado viviendo en Nueva York, Berlín, Bali y Nepal. Sus

viajes, su curiosidad, el eclecticismo de sus estudios y su conocimiento

de una gran variedad de danzas, le ha permitido explorar el cuerpo

de múltiples maneras. Ha creado más de 50 piezas. La obra surgida a

partir de 1978 refleja las principales preocupaciones de esta sorprendente

coreógrafa: su visión de la danza como arte sagrado, su respeto por el cuerpo

como vehículo de ese arte, su virtuosa forma de entender la representación

y la invención de un universo nuevo para cada nueva pieza.

El alfabeto creado por Chouinard, logra que cada uno de sus elementos

encaje con otro en una estructura clásica, que sin embargo integra la

diversidad cultural con enorme inteligencia. Modela a partir de una

materia prima que es la carne, los huesos y músculos del bailarín, así como

los instintos e impulsos vitales del cuerpo humano, cuyas conexiones

internas pone al descubierto. Como vehículo de comunicación, cada

gesto es el fonema de algún pensamiento escondido en el cuerpo,

mientras que, como forma, el gesto refleja el alma del bailarín incrustada

en sus órganos, células y circuitos internos. Homenajeando al

cuerpo humano como vehículo de la vida, Marie Chouinard y sus

colaboradores trabajan juntos en la creación de piezas coreográficas,

que muestran un mundo de luces primigenias, sonidos codificados

y formas esenciales, a través de movimientos henchidos de vigor e

incandescencia.

LOS ALFABETOS DE MARIE CHOUINARD

Coreografía: Marie Chouinard Bailarina: Dominique Porte Foto: Marie Chouinard

_22

El cuerpo en sí mismo ha sido siempre mi principal fuente de inspiración. Sobre todo, el cuerpo que permanece en silencio, el cuerpo cuando respira

y, de alguna manera, oculta esa materia invisible de la que está hecha la vida. En el fundamento de todos mis trabajos está lo que yo llamo el misterio,

una fuerza desconocida, una longitud de onda, que me atrae casi de manera obsesiva. Mi trabajo consiste en atrapar esa fuerza, esa longitud de onda

primigenia, en sintonizar con ella y plasmarla en un espacio y un tiempo con las formas y estructuras que me sean posibles. Es lo que he hecho desde

1978: escuchar con atención el pulso vital del cuerpo hasta el punto de llegar a cristalizarlo de una manera absolutamente nueva. Cada vez empiezo de

nuevo, desde cero. Cada vez enfoco y recoloco mi antena, busco una emisora nueva, recorro esa emisión hasta lograr que todo sintonice, como si se tratara

de reinventar una estructura clásica en la que, y es mi anhelo, el espectador pueda descubrir su propio misterio.

ESCUCHAR EL PULSO VITAL DEL CUERPO

POR MARIE CHOUINARD

Coreografía: Marie Chouinard Bailarinas: Mathilde Monnard y Dominique Porte Foto: Marie Chouinard

23_

LAS AVENTURAS DE JORGE SARGO

LIBROS PARA SER RECORDADOS PARA SIEMPRE

La compañía La Charlatana propone a los escolares un montaje de títeres y actores a

partir de esta novela picaresca escrita por Viera y Clavijo

gestualidad de cada uno de los personajes,

la caricaturización y el material utilizado

ofrecen mayor expresividad a este espectáculo que

protagonizan los títeres Celedonia y su padre,

Don Diego de Andrade y una criada, mientras

que los actores humanos encarnan a un marqués,

una viuda casamentera, un mesonero, al Capitán

Corsario, al señor Sastre y al Diablo.

La historia que nos cuenta esta obra de Viera

y Clavijo se desarrolla una noche de San Juan,

cuando nuestro autor recibe en su biblioteca

la visita de los rescatadores de la palabra, unos

guardianes custodios de las obras literarias

que se han propuesto recuperar su olvidado

texto, El Noticioso Jorge Sargo. Los libros

cobrarán vida y todos ellos alegarán su capital

importancia dentro de la extensa colección.

Entonces, un pequeño y olvidado tomo

reclama ser valorado. Los rescatadores darán

vida a los personajes del montaje Jorge Sargo

y Bernabé Perdigón, amigos inseparables y

pícaros entrañables, que nos harán vivir sus

más divertidas aventuras dejando al pueblo

que decida, si son historias para ser olvidadas,

o para ser recordadas para siempre.

La compañía canaria La Charlatana ha

adaptado la obra de José de Viera y Clavijo,

el más célebre escritor canario de la segunda

mitad del siglo XVIII, Vida del Noticioso Jorge

Sargo, para permitirse presentarla a los escolares

de la isla dentro de los ciclos docentes que durante

la temporada escénica impulsa el Teatro Cuyás.

Sandro Hernández y Andrés Díaz son los autores

de esta adaptación cuyo título finalmente ha

cobrado un matiz acaso más épico: Las aventuras

de Jorge Sargo.

El montaje, que ha sido visto ya por miles de

estudiantes de Canarias, es una adaptación de la

obra de Viera y Clavijo escrita cuando contaba

tan sólo con catorce años de edad, y se trata de

una novela picaresca genuinamente canaria.

La Charlatana combina diferentes técnicas

y efectos visuales en este montaje, al tiempo

que difunde la arquitectura y los rincones más

entrañables de la Canarias del siglo XVIII.

En esta propuesta de una hora de duración,

que cuenta con música de Enrique Mateu y

Michel Ortega, se emplea el audiovisual con

títeres y actores caracterizados, sincronizando

la interpretación de éstos con imágenes que

destacan la figura de Viera y Clavijo, y las

aventuras de los auténticos intérpretes de esta

pieza, Sargo y Perdigón, desarrolladas a través

de ilustraciones del artista plástico Jacco Van

Den Hoek sobre los más hermosos rincones

arquitectónicos de las Islas.

La obra en la que se inspira este espectáculo

orientado a los escolares, muestra además las

costumbres, los pensamientos y el sentir de la

sociedad canaria durante la primera mitad del

siglo XVIII.

Según Sandro Hernández, director de La

Charlatana, hemos elegido la figura de Viera

y Clavijo porque fue un creador literario que

definió nuestra tierra como nadie, y como

historiador nos avanzó de dónde veníamos.

Fue uno de los pioneros en el trabajo científico

de las Islas, catalogando nuestra flora

autóctona, estudiando nuestros volcanes y

nuestros privilegiados cielos. Usar el teatro

como instrumento mediador entre los jóvenes

y la figura y la obra de Viera y Clavijo es el

objetivo de esta obra, señala Hernández. La

_24

VIERA Y CLAVIJO

José de Viera y Clavijo (1731-1813), puede considerarse el más célebre escritor

canario del siglo XVIII. Fue historiador, traductor, poeta, botánico y un profundo

humanista, al que se deben las monumentales obras Noticias de la Historia General

de las Islas Canarias, o su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. Como

poeta destaca por la continuidad del mito de la selva de Doramas en su poesía. Si

Cairasco enalteció mitológicamente el tópico de la Selva, y Viana lo reasumió de un

modo más realista, Viera y Clavijo, como botánico, fue testigo del comienzo de un

desastre natural (la tala del bosque, consumada el siglo siguiente) y así lo cantó:

Montaña de Doramas deliciosa. ¿Quién robó la espesura de tus sienes?

¿Qué hiciste de tu noble barbusano? Tu palo-blanco, ¿qué gusano aleve

lo consumió? Yo vi el honor y gloria de tus tilos caer sobre tus fuentes...

Otra obra suya destacable es Los vasconautas (1766), editada por vez primera por

Miguel Pérez Corrales [Universidad de La Laguna, 1983]. Se trata de un poema

irónico en cuatro cantos, dotado de una peculiar intertextualidad con respecto a

la Divina Comedia de Dante, pues el protagonista desciende a los infiernos de la

mano del caudillo aborigen Doramas, y cuyo interés radica en la especial fusión de

elementos históricos y mítico-fantásticos sin apartarse del talante ilustrado de la

época. La poesía didáctica está representada por curiosos títulos como Las bodas de

las plantas, Los aires fijos, Al globo aerostático, Las cuatro partes del día, etc. Escribió,

además, una tragedia de corte neoclásico, La vida de Santa Genoveva; una novela,

La vida del noticioso Jorge Sargo, y tradujo a Racine y a La Harpe, entre otros.

25_

Gerardo Vera, director del Centro Dramático

Nacional, se planteó con esta producción que

dirige Ernesto Caballero –del que pudimos ver

la temporada pasada su obra Auto-, sacar del

costumbrismo más pelón a Miguel Mihura, uno

de los talentos de nuestra dramaturgia nacional,

a quienes muchos reivindican como maestro

del absurdo. No se trata de una pieza concebida

por el genial e hilarante dramaturgo madrileño,

del que se cumplió hace dos años el centenario

de su nacimiento, sino de un montaje de nueva

creación cuya dramaturgia firman Ignacio del

Moral y el propio Caballero, que rescata pasajes

de algunas de sus inolvidables comedias, pero

también de muchos de sus textos que abordan el

recurrente tema de las incómodas e inoportunas

visitas. Entre ambos abordan en esta obra una

exploración escénica desde la vertiente más

absurda e insólita del universo literario de este

autor.

Con escenografía de José Luis Raymond y un

reparto en el que intervienen Natalia Hernández,

Susana Hernández, Rosa Savoini, Nathalie

Seseña, Juan Carlos Talavera y Pepe Viyuela, entre

otros, Las visitas deberían estar prohibidas por

el Código Penal, tal y como cuenta Caballero, es un

espectáculo que trata de dar cuenta de ese humor

delirante, tan emparentado con el surrealismo

y las vanguardias de la época, así como con el

posterior teatro del absurdo, evocando toda una

galería de fantasmas familiares constituidos

por figuras clichés de toda la literatura

folletinesca de principios de siglo, sometidos a

un descarnado proceso de parodia. Por su parte

del Moral aclara que el montaje fue concebido

inicialmente como una especie de Antología

Mihura: Son una serie de escenas de algunas de

sus obras y pasajes no dramáticos, procedentes

de su labor en las revistas cómicas en las

que colaboraba, con la menor intervención

posible; un homenaje a su faceta de autor

dramático y, sobre todo, de humorista, explica

el dramaturgo quien piensa que Mihura es un

humorista singular, sorprendente y con una voz

propia y reconocible, a ratos genial al tiempo

que sus valores como malabarista de palabras y

conceptos, como creador de chistes y paradojas,

son casi siempre superiores a su calidad como

constructor de obras dramáticas.

Ernesto Caballero dirige un delirante e hilarante montaje del Centro Dramático Nacional

con el que se ubica al talento de Miguel Mihura, donde corresponde en el contexto de la

historia de nuestro teatro

LAS VISITAS DEBERÍAN ESTAR

PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO PENAL

Las visitas deberían estar prohibidas por

el Código Penal muestra el modo en que

Mihura incorpora la vertiente humorística

de publicaciones gráficas como Gutiérrez

o La Codorniz a las rígidas pautas escénicas

de la época. Un avance revolucionario para

un panorama cultural anclado en conceptos

inamovibles, que propicia una pieza hilarante

que utiliza el humor como vía para provocar

la reflexión del espectador, más allá del

manido costumbrismo en el que suele estar

encuadrado Miguel Mihura.

Tanto en una faceta como en la otra, Mihura

fustigó todos los clichés de la época e ironizó

sobre el teatro burgués convencional. Ahora,

el montaje que dirige Ernesto Caballero, trata

de dar cuenta de este humor delirante tan

emparentado con el surrealismo, las vanguardias

de la época y con el posterior teatro del absurdo,

evocando a figuras de la literatura folletinesca

de principios de siglo. De esta manera, se hace

un retrato grotesco y descarnado de los propios

consumidores de estos subgéneros, la burguesía

coetánea del autor.

_26

MIGUEL MIHURA, ENTRE LO

ABSURDO Y LO TRÁGICO

Miguel Mihura (Madrid, 1905-1977) es una

de las primeras figuras indiscutibles del teatro

humorístico contemporáneo español. En

1924 empezó a publicar sus textos y dibujos

en revistas como Gutiérrez, Buen humor y

Muchas gracias. Fue uno de los fundadores de

las revistas humorísticas La ametralladora y La

Codorniz, proyectos en los que coincidió con

Tono, Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville y

Álvaro de la Iglesia.

Sus comedias muestran una voluntad de ruptura

con el teatro precedente. Su obra teatral abrió

una vía de renovación en el teatro español de

posguerra con un humor diferente, mezcla de

lo absurdo y lo trágico. Su primera obra teatral,

Tres sombreros de copa, fue escrita en 1932,

pero no subió a los escenarios hasta veinte

años después. También participó en el guión de

Bienvenido, Mr. Marshall, de Berlanga, una de

las cintas clave de la cinematografía española.

Entre sus obras destacan los siguientes títulos:

Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario (1943);

El caso de la señora estupenda (1953); A media

luz los tres (1953); ¡Sublime decisión! (1955); Mi

adorado don Juan (1956); Melocotón en almíbar

(1958); Maribel y la extraña familia (1959);

La bella Dorotea (1963); Ninette y un señor de

Murcia (1964) y La decente (1968).

27_

Creo que, ante todo, Mihura es un humorista singular, sorprendente y con

una voz propia y reconocible, a ratos genial; y sus valores como malabarista

de las palabras y los conceptos, como creador de chistes y paradojas son casi

siempre superiores a su calidad como constructor de obras dramáticas. Así

define Ignacio del Moral, responsable de la dramaturgia de esta producción

del Centro Dramático Nacional, al autor madrileño fallecido en 1977. Del

Moral confiesa que no ha tenido la pretensión de exhumar en esta obra a

un Mihura prototípico, sino al que está tras los perplejos personajes de la

función. He creído entrever, a través de sus textos, tanto los dramáticos como

los narrativos o periodísticos, un Mihura que puede o no corresponder a la

realidad, pero que me conmueve como personaje y que me sirve de armazón

sentimental a esta selección de escenas y textos que constituyen la principal

materia literaria de este espectáculo.

El Mihura que de forma indirecta sugiere esta propuesta, uno de los muchos

mihuras posibles, es el escritor plenamente y dolorosamente consciente del

mundo que le ha tocado vivir; plena y dolorosamente consciente de que no le

gusta ese mundo, ese mundo que no tiene nada que ver con lo que esperaba

encontrarse cuando asomó a la vida; plena y dolorosamente consciente de

que la fe y la inocencia son valores difíciles o imposibles de mantener intactos;

y siendo plena y dolorosamente consciente de esta imposibilidad, opta por la

ficción, por el fingimiento de esa inocencia. Este Mihura se finge inocente,

confiando en crear un espejismo que sirva de consuelo a otros. Es un Mihura

que ha optado por una actitud, celebrada por algunos, reprobada por otros,

pero que ejerce su opción con esfuerzo y cada vez con más dificultad, señala

Ignacio del Moral.

El dramaturgo apunta que esta obra tiene algo de Esperando a Godot, pero

también de Seis personajes (muchos más personajes en este caso) en busca

de autor, de El ángel exterminador y, por supuesto, del propio mundo de

Mihura. Hemos tratado de reflexionar siquiera levemente y de puntillas,

intentando no interferir demasiado la ceremonia de la risa, sobre un tema

que a todos los escritores que amamos el humor nos inquieta: ¿cómo enfrentar

la risa al horror?

Según del Moral es bastante probable que el siglo XX no haya sido, en

realidad, más terrible que cualquiera de los anteriores. Lo que sí está claro

es que nos pilla más cerca y, sobre todo, que hemos podido tener noticia

detallada y puntual de todos y cada uno se los sucesos tremendos que durante

IGNACIO

DEL MORAL

ENTREVISTA

“Este Mihura se finge inocente, confiado en crear

un espejismo que sirva de consuelo a otros”

él acaecieron. En un mundo así, es muy difícil y a la vez imprescindible

mantener ámbitos de relajación, de reconciliación con nuestra forma de

vida. Y tal fue la misión que se autoencomendaron, algunos escritores

que quisieron ofrecer en su obra algo de esa necesaria bocanada de aire

fresco, de indulgencia y poesía. Creo que Mihura es uno de ellos. En

un mundo terrible, en ese siglo que él vivió en su segmento quizá más

convulso, la actitud de Mihura como escritor es la de no dejarse llevar

por el pesimismo y tratar de rescatar los elementos de humor y poesía que,

incluso en las circunstancias más terribles, sobreviven al desastre. Tanto

al desastre mayúsculo del cataclismo como el pequeño desastre diario en

el que las ilusiones y esperanzas van siendo minadas por la cicatería de la

cotidianeidad, la tiranía de lo anodino, la carcoma de la mezquindad.

Para el dramaturgo, ésta puede ser una actitud escapista, discutible, que

suscita algunas reflexiones: ¿Es ético renunciar al potencial subversivo del

humor, y limitarse a jugar con las palabras y los conceptos, sin más pretensión

que el regocijo?

Según Ignacio del Moral cada acto de escritura es una respuesta, o más bien

una repregunta a estas preguntas. Respuestas que pueden ser contradictorias

incluso dentro de la trayectoria de cada uno. ¿Qué es el humor? ¿Qué función

tiene? Lo que parece cierto es que el humor artístico no goza de buena salud

en nuestra época, especialmente en el teatro. Proliferan los cómicos de bar

con insulsos y clónicos monólogos. Y abunda el supuesto humor, agresivo y

obvio, donde la inteligencia entre el espectador y el escenario, ese sutil pacto

de sobreentendidos y claves comunes de cuya alteración surge la risa, es un

bien escaso.

Por eso, trabajar sobre los textos de Mihura produce al dramaturgo un

terapéutico efecto de reconocimiento y reconciliación con nuestro arte. Porque

son textos que proponen un pacto de humor entre inteligencias, donde la risa

procede de la captación de las paradojas, no del efecto grotesco y subrayado.

Ese efecto es el que, por encima de cualquier otra consideración, tratamos de

hacer llegar de nuevo, en esta pieza. Para algunos supondrá la recuperación

del viejo humor, ese que resonaba en La Codorniz, claro, pero también en los

antiguos tebeos de Burguesa. Para otros, supondrá el descubrimiento de una

forma de reír distinta, una risa que no va contra nadie. Prácticamente todo

lo que se dice en el escenario es Mihura. Suyas son las virtudes. Nuestros,

seguramente, los defectos, concluye.

_28

POR ERNESTO CABALLERO

Las visitas deberían estar prohibidas por el

Código Penal es un espectáculo que surge a

partir de una serie de textos de Miguel Mihura

recogidos e hilvanados por Ignacio del Moral.

Se trata de una exploración escénica por la

vertiente más absurda e insólita del universo

literario del autor de Tres sombreros de copa.

Y es que, como señala Julián Moreiro, su gran

aportación teatral estriba fundamentalmente

en trasladar al formato del teatro burgués más

convencional, planteamientos humorísticos de

la prensa gráfica de su tiempo como fueron las

revistas Gutiérrez o La Codorniz, cuyas audacias

HUMOR DELIRANTE EMPARENTADO

CON EL SURREALISMO

formales y conceptúales eran inconcebibles en el

apolillado mundo de la escena de su tiempo.

Nuestro espectáculo, por tanto, trata de

dar cuenta de este humor delirante, tan

emparentado con el surrealismo y las

vanguardias de la época, así como con el posterior

teatro del absurdo, evocando toda una

galería de fantasmas familiares constituidos

por figuras clichés de toda la literatura

folletinesca de principios de siglo, sometidos

a un descarnado proceso de parodia; así como

por el retrato grotesco y descarnado de los

propios consumidores de estos subgéneros,

esto es: la burguesía coetánea del autor,

retratada, según la afortunada expresión

de Ricardo Doménech, en una suerte de

esperpento amable.

Personajes que aún reconocemos en los

rincones más destartalados de la memoria,

como aquella tía Asunción con la que tanto

se cebó don Miguel por obligarle a participar

del tedioso ritual de las visitas. El universo

lóbrego y entrañable de esa tía Asunción que

casi todos llevamos dentro, sus disparatadas

ensoñaciones costumbristas, es la materia de

la que está hecha nuestra función.

29_

Producciones del Mar vuelve al escenario del Teatro Cuyás para estrenar

El apagón, una comedia inglesa de Peter Shaffer, que hacía bastantes años

que no se reponía en España. Mario Vega, director de la citada productora

canaria, se empeñó en adquirir los derechos para España de este texto que

interpretan a las órdenes de Severiano García, siete actores en una escenografía

de dos alturas que ha diseñado la madrileña Mónica Florensa. Es

una de las producciones más arriesgadas de esta joven empresa, de la que ya

hemos podido disfrutar en el Cuyás de montajes como Longina, emigrante

en La Habana, Boing-Boing, La mosca detrás de la oreja o Sofá para dos.

Vega explica que este montaje se sostiene en buena medida en su reparto

solvente. Salva Morales, Matías Alonso, Jessica Delgado, Marieta Sánchez,

que ha trabajado con Dagon Dagoll… La apuesta de Peter Shaffer también

se sale de nuestra línea de comedia vodevil trabajada hasta ahora.

Nos acercamos con El apagón a la alta comedia inglesa. El público goza

en esta obra con los cambios de convenciones continuos. Los personajes

se acercan al cómic, a los extremos, aunque sin llevarlos a la caricatura,

prosigue Mario Vega.

La propuesta de esta comedia de enredo y situación es tan divertida como

original. La convención dramática se basa en un sencillo juego lumínico:

cuando las luces del escenario están apagadas, los actores pueden ver, pero

el público no. Y, a la inversa, cuando éstas se encienden, los espectadores

pueden ver pero los actores se encuentran ‘a ciegas’; y la obra transcurre

en esta aparente oscuridad para los personajes que realizan todas las

acciones a tientas...

La trama de la obra se desarrolla alrededor de un artista y de una velada

que podría cambiar la trayectoria y la maltrecha economía de éste. Un

influyente multimillonario coleccionista de arte, acudirá a su estudio

para conocer sus esculturas. También su novia ha pensado que ésta será

una noche extraordinaria para su relación amorosa: ha logrado que

su papi, un severo e inflexible ex-militar, conozca a su prometido, una

joven promesa del arte escultórico. Por fin el amor iluminará su vida

con un matrimonio adecuado…

Para llegar a buen fin hay que hacer algo bastante fraudulento

y arriesgado: crear un ambiente más adecuado, redecorando su

paupérrimo piso con las exquisitas obras de arte y los selectos muebles

de diseño de su vecino anticuario, aprovechando que éste está de viaje

el fin de semana.

¿Qué pasará si, a pesar de sus previsiones, ocurre algo imprevisto?

¿Quién sabe, tal vez, un apagón? ¿La visita de una indiscreta vecina?

¿La puntualidad excesiva de su futuro suegro? ¿Será posible resolver

este embrollo en plena oscuridad?

EL APAGÓN ENREDO A OSCURAS

Severiano García dirige la última comedia de Producciones del Mar, que será estrenada

en el Teatro Cuyás con la participación del humorista Matías Alonso

PETER SHAFFER, EL AUTOR QUE DESNUDÓ

AL PROTAGONISTA DE HARRY POTTER

El dramaturgo británico Peter Shaffer siempre ha mostrado un gran dominio de la técnica escénica, y con sus obras, cuya trama generalmente apunta

hacia temas de interés para la sociedad de clase media, ha obtenido un gran reconocimiento público y multitud de distinciones, entre las que cabe

destacar un Globo de Oro, el Tony Award y dos premios concedidos por la Asociación de críticos de teatro de Nueva York

Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como recluta en una mina de carbón, y tras cursar estudios en la Universidad de Cambridge, parte hacia

Nueva York, ciudad en la que reside ahora. Empezó escribiendo novelas con su hermano Anthony, pero fue su obra de teatro Ejercicio para cinco dedos

(1958) la que por primera vez le otorgó el aplauso de la crítica. A este texto le siguieron La oreja privada (1962), colección de piezas cortas; El ojo

público (1962); La caza real del Sol (1964), una visión épica de la conquista del Perú estrenada en el Teatro Nacional; Comedia negra (1965), sobre el

comportamiento del ser humano cuando cree actuar sin ser visto; Equus (1973), historia del intento de un psicoanalista por comprender la misteriosa fe

de un delincuente, que el protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha vuelto a poner de moda en los escenarios del Reino Unido, y fue llevada a la

gran pantalla en 1979 por Sydney Lumet; Amadeus (1979), en la que reelabora el tema de la rivalidad entre Mozart y Salieri, y fue adaptada al cine por

Milos Forman en 1984; Lettice and Lovage (1987) y The gift of the gorgon (1992).

_30

Será la tercera obra que dirija para Producciones

del Mar, tras los montajes Longina, emigrante

en La Habana, Boing, Boing y Sofá para dos. El

director tinerfeño Severiano García se encuentra

cómodo con el registro de la comedia, y por ello

ha vuelto a comprometerse con otro delirante

proyecto que será estrenado en el Teatro Cuyás,

El apagón, con texto de Peter Shaffer, adaptado

por el propio García y Mario Vega, director de

Producciones del Mar.

El apagón es una comedia de situación, un

refrescante enredo a media luz cuya trama

García adapta a los años ochenta en Canarias.

Claramente se dan situaciones cómicas en este

montaje que interpretan siete actores, en donde el

público se lo pasa fenomenal. Equívocos, errores

y malentendidos se suceden vertiginosamente

en una obra que tiene una particularidad: los

espectadores ven a los actores sobre la escena,

pero los actores no pueden ver a los espectadores

en el patio de butacas. Y viceversa también. Estas

situaciones delirantes están tratadas hasta el

paroxismo, señala el director. Los actores están

a oscuras. El público, en cambio, no para de ver

disparates, situaciones inesperadas y embrollos de

ENTREVISTA

SEVERIANO

GARCÍA

“Situamos la obra en

Canarias y en la década de

los ochenta para hacerla

más cercana al público”

todo tipo. Las risas pueden ser tan contundentes

que el propio autor, el mítico Peter Shaffer,

escribió El apagón teniendo en cuenta que podía

haber frases que no se oyeran.

Esta pieza maestra de la carpintería teatral

que fue escrita por Shaffer en 1965 por

encargo de Laurence Olivier, para el entonces

jovencísimo National Theatre de Gran Bretaña,

ha sido trasladada a la década de los ochenta y

situada en Canarias para hacerla más cercana

al público canario. Hemos trabajado en la

traducción literal del inglés al castellano, para

luego enfocar la adaptación y la dramaturgia

del mismo, explotando los juegos y los giros

que tienen que ver con nuestra manera local de

ver y sentir las cosas. Eso suscita la inmediata

empatía con el público. La acción de El apagón

transcurre mientras se produce una irreparable

avería eléctrica, y pivota sobre los dos protagonistas

principales, un joven artista con pocos recursos y su

prometida, quienes esperan la visita de un famoso e

influyente coleccionista de arte. Con la intención de

impresionarlo, la pareja toma prestado, sin permiso

previo, algunos muebles de colección de su vecino,

quien está fuera de la ciudad el fin de semana.

Las claves cómicas de esta producción nos van

a llevar a un éxito garantizado, augura con

optimismo Severiano García, quien confiesa

que su gran pasión es trabajar con los actores.

Soy un apasionado del trabajo de interpretación,

y la comedia puede permitirme ir a límites

insospechados con los actores en las sesiones

previas de trabajo y ensayo. Dar orden a la locura

también puede ser un trabajo muy gratificante.

Sin embargo, el registro de la comedia no le ha

impedido trabajar a Severiano García con su

compañía, Delirium Teatro, otras propuestas.

Acaba de estrenar el texto del palmero Antonio

Tabares, Canarias, una tragicomedia que

programará en Navidades la Sala Insular de

Teatro del Cabildo grancanario. Severiano

García opina que la situación de la producción

teatral en Canarias se ha ido consolidando

alrededor de algunas empresas como Producciones

del Mar, pero también gracias a la labor de

dotaciones culturales como el Teatro Cuyás del

Cabildo grancanario. Cada vez disfrutamos de

un público más estable y en Gran Canaria es

demostrable que un estudio de producción serio

puede funcionar y ser rentable.

31_

El actor y humorista grancanario de 32 años

Matías Alonso, fue una de las sensaciones

de la segunda entrega del musical Querido

Néstor. Esta temporada lo veremos en dos

ocasiones sobre el escenario del Teatro Cuyás:

una, representado a un adusto coronel en

el montaje El apagón, y otra, encarnando

al locutor Déniz en el espectáculo musical

El cabaret del capitán Varela, previsto para

enero de 2008. La obra de Peter Shaffer, El

apagón, que produce Producciones del Mar,

es el tercer montaje teatral que afronta Alonso

tras su reciente concurso en la producción

Movimiento estelar.

Tras un inesperado accidente del actor Salva

Morales, Matías Alonso afrontó el papel

protagonista en Movimiento estelar. Ahora, su

personaje en El apagón, nada tiene que ver con

Divina Estela, el travesti peluquero abducido por

los extraterrestres, ya que encarna a un nostálgico

militar acostumbrado a promulgar órdenes

y consignas. Es un nostálgico del régimen del

generalísimo, que tiene sus alrededores cómicos.

ENTREVISTA

MATÍAS

ALONSO

“La interpretación me ha

otorgado serenidad y seguridad

sobre el escenario”

Quiere ser tan dictatorial que pierde en ocasiones

el control y su respetable rol. Es un apasionado del

juego del pasapalabra, que todo el día abrevia sus

pensamientos. Para explicar que la situación está

sumida en un desastre total, resume su parecer en

un expresivo D.T. Como padre de la futura novia, el

coronel sólo desea lo mejor para su hija, y que se case

con un hombre de unas posibilidades económicas

que le permita vivir con holgura en el futuro. Pero

parece que ocurre todo lo contrario. Su hija tiene por

novio a un desastroso escultor de tres al cuarto, que

carece de E.B, o sea, eficiencia básica.

El apagón, según Matías Alonso, es una

embrollada obra de situación, una divertida

sátira sobre la confusión y la apariencia que se

desarrolla en un dúplex. El humorista ya había

trabajado con anterioridad con la mayoría de

actores que integran el elenco de la cómica pieza

que dirige Severiano García, en Movimiento

estelar. Alonso confiesa que la forma de trabajar

en dos importantes producciones como Querido

Néstor II y Movimiento estelar, le ha otorgado

confianza como actor y una preparación en

la que todavía sigue creciendo. También ha sido

importante el contacto directo con el público,

ya que yo provengo de la televisión, un medio

el que nunca sabes quién aplaude tu trabajo.

Ahora mismo no me apetece seguir haciendo

televisión, y cada vez menos por lo que se ve hoy

en día. Nunca pude imaginar que formaría parte

de Querido Néstor II, el musical canario más

visto de la historia del teatro de las Islas. Fue un

atrevimiento, pero ahora formo parte del gremio

de los actores de Canarias.

La interpretación me ha aportado una

dimensión nueva como actor. Trabajo de una

manera que nunca antes había experimentado,

con rigor, planificación, disciplina, etc. Desde el

punto de vista vital, también mucha serenidad y

seguridad sobre el escenario. Estoy descubriendo

un mundo nuevo, de trabajo en equipo. Quiero

seguir inmerso cien por cien en el teatro. Es un

mundo nuevo que he descubierto, que puedo

combinar con mis colaboraciones en la radio.

Me encantaría hacer un papel dramático

porque sería un reto.

_32

La joven actriz nacida hace 27 años en Las

Palmas de Gran Canaria, Jessica Delgado, es

una de las protagonistas del montaje El apagón.

Proviene del ámbito de la danza, género en el que

se inició con la coreógrafa Natalia Medina y José

Luis Donaldson. En 2002 decidió trasladarse

a Madrid para estudiar teatro en la escuela de

William Leighton, concluyendo su ciclo formativo

el pasado año. Mis raíces están en la danza, señala

Delgado. He perseguido poder llegar a la máxima

expresión, y ese extremo considero que me lo

ofrece la interpretación. En la danza, a pesar de

que permite encarnar a personajes, sólo bailas y te

manifiestas a través del movimiento y el cuerpo. En

el teatro, además se habla. Me sigue seduciendo la

danza, pero ahora no la cambiaría como método de

expresión por el teatro, que contiene un vocabulario

más amplio de retos y posibilidades.

En Madrid participó en el montaje La venta del

encuentro, con textos extraídos de El Quijote,

que dirigió Cipriano Lodosa. También formó

parte del elenco de Comedia y muerte de Píramo

y Tisbe, junto a José Pedro Carrión. Una vez en

Gran Canaria, Jessica Delgado ha trabajado en

la obra Monólogo de un acordeón vagabundo,

con dirección de Chago Rodríguez, aunque

ENTREVISTA

JESSICA

DELGADO

“Cada personaje de

este enredo intenta

buscar una solución;

unos desde la sencillez

y otros desde la inteligencia”

también ha interpretado recientemente algún

cortometraje con Antonio Muñoz de Mesa,

Andrés Koppel y Saray Ojeda.

La actriz encarna en El apagón a la joven Carolina

Rivera, hija de un coronel de normas estrictas

y prometida del bohemio y mediocre artista

Vicente Miller. Es una de las tres protagonistas

femeninas de la obra. Es una mujer que lo ha

tenido todo, pero a la que le resta todo un mundo

por descubrir y vivir. No sueña mucho más allá

de la aparente felicidad que le proporciona la

posibilidad de casarse con ese artista; es una

joven simple si la comparo conmigo, avanza

Delgado. No tiene nada que ver conmigo y quizás

por ello me atrajo su personaje. Es la fortuna que

tiene la interpretación, la de vivir otras vidas. Los

actores siempre pensamos que llevamos dentro una

infinidad de personajes, de registros diversos. Lo que

sucede es que cuando te toca aquel papel que estabas

aguardando durante tanto tiempo, o aquel otro del

que siempre advertías que estabas capacitada para

afrontarlo, te asaltan las dudas y las dificultades.

Para Delgado, El apagón, es una comedia de

situación que han trabajado con una energía

desbordante todos los actores y el equipo

implicado en esta producción canaria. En la obra

el público descubrirá nuevas situaciones cuando

ya no espera que suceda nada; siempre hay sorpresas

desde el principio hasta el final. La trama mantiene

al público muy atento y despierto. Hace tiempo que

no disfrutaba de un enredo como El apagón. Cada

personaje busca su solución a ese enredo: unos desde

la inteligencia y otros desde la sencillez.

La actriz canaria confiesa que ahora su única

ilusión es poder trabajar y vivir del teatro en

Canarias. Entre Madrid y las Islas, no hay color.

Esta isla es la mejor isla que conozco del mundo,

en ella disfruto de la calidad de vida, de la

cercanía de la calle, puedo estar con mi gente… Si

todos nos vamos fuera, aquí nunca va a terminar

de explotar el volcán artístico y el talento de nuestros

creadores, dice. No obstante, Delgado es consciente

de que inevitablemente hace falta consolidar una

etapa de formación que es fundamental para los

actores, y que ahora, en Canarias, es muy difícil

afianzar, a pesar de los esfuerzos formativos que

desde hace años realizan las dos sedes de las Escuelas

de Actores de Canarias. El mercado en la península

te ofrece más posibilidades y multiplica para aquellos

que están preparados y tienen energías, las ofertas

profesionales.

33_

BONOS Y DESCUENTOS

Carn é estudiante universitario

o joven euro 26

Presentando el carné de estudiante de cualquier

universidad europea pública o privada o el carné

joven euro 26 junto con el DNI, se beneficia de

un descuento de aproximadamente el 30% sobre

la tarifa inicial, en los espectáculos sujetos a

descuento.

Tanto a la hora de adquirir localidades como

para acceder a la sala, deberá presentar dichos

documentos.

Menores de 14 años

Presentando el DNI o Libro de Familia de los

más jóvenes de la casa, estos automáticamente

Condiciones de los bonos

· Tienen carácter personal e intransferible y de vigencia anual (excepto bono senior de vigencia permanente)

· Tanto a la hora de adquirir localidades como para acceder a la sala, deberá presentar D.N.I. y documento acreditativo.

· Los descuentos sólo serán aplicables a las compras realizadas por taquilla.

· Los descuentos no son acumulables.

Discapacitados en silla de ruedas

Los discapacitados en silla de ruedas se

beneficiarán de un descuento equivalente al

precio de las localidades del 2º anfiteatro en

todos los espectáculos.

Dispondrán de los espacios habilitados para ello

en el patio de butacas.

Deberán presentarse en el teatro 30 minutos

antes del comienzo del espectáculo para una

correcta ubicación.

Precios de grupos

Existen descuentos especiales para grupos

concertados a partir de 14 personas. Consultar

en taquilla.

BONO 10

Por la compra

simultánea en un

mínimo de tres

localidades de tres

espectáculos diferentes

se beneficiará de un

descuento aproximado

del 10% con respecto a

la tarifa inicial, en los

espectáculos sujetos a

descuento.

Posteriormente este

bono 10 le permitirá

adquirir localidades

con el mismo tipo de

descuento a lo largo de

la temporada vigente.

BONO 20

Por la compra

simultánea en un

mínimo de cinco

localidades de cinco

espectáculos diferentes

se beneficiará de un

descuento aproximado

del 20% con respecto a

la tarifa inicial, en los

espectáculos sujetos a

descuento.

Posteriormente este

bono 20 le permitirá

adquirir localidades

con el mismo tipo de

descuento a lo largo de

la temporada vigente.

BONO 30

Por la compra

simultánea en un

mínimo de ocho

localidades de ocho

espectáculos diferentes

se beneficiará de un

descuento aproximado

del 30% con respecto a

la tarifa inicial, en los

espectáculos sujetos a

descuento.

Posteriormente este

bono 30 le permitirá

adquirir localidades

con el mismo tipo de

descuento a lo largo de

la temporada vigente.

BONO 50

Para ser titular del

bono 50 es necesario

acreditar que es

jubilado con ingresos

mensuales inferiores

al salario mínimo

interprofesional

(540’90€). El bono

supone un descuento

aproximado del 50%

sobre la tarifa inicial, en

los espectáculos sujetos

a descuento.

Posteriormente este

bono 50 le permitirá

adquirir localidades

con el mismo tipo de

descuento a lo largo de

la temporada vigente.

BONO SENIOR

Acreditando que es

pensionista mayor

de 65 años o jubilado

se beneficia de

un descuento de

aproximadamente

el 30% sobre la

tarifa inicial, en los

espectáculos sujetos a

descuento.

Posteriormente este

bono senior le permitirá

adquirir localidades

con el mismo tipo de

descuento a lo largo de

la temporada vigente.

son beneficiarios de un descuento de

aproximadamente el 30% sobre la tarifa inicial,

en los espectáculos sujetos a descuento.

Tanto a la hora de adquirir localidades como para

acceder a la sala, deberá presentar uno de los

dos documentos.

Desempleados

Presentando la tarjeta de desempleo junto

con el DNI, se beneficia de un descuento de

aproximadamente del 50% sobre la tarifa inicial,

en los espectáculos sujetos a descuento.

Tanto a la hora de adquirir localidades como

para acceder a la sala, deberá presentar dichos

documentos.

Otros descuentos

Condiciones GENERALES

· Las entradas no podrán ser cambiadas ni reeembolsadas.

· Los descuentos sólo serán aplicables a las compras realizadas en taquilla. En ningun caso después de haber sido emitida la entrada.

· Si una vez empezada la función ésta es cancelada por causas ajenas al teatro, no será posible el reembolso del importe de la entrada.

· La cancelación del espectáculo será la única causa admisible para la devolución del importe de las mismas.

· El teatro se reserva el derecho a presentar espectáculos no sujetos a descuentos.

· El teatro se reserva la facultad de modificar fechas y precios cuando las circunstancias así lo aconsejen.

· Los discapacitados en sillas de ruedas deberán presentarse en el teatro 30 minutos antes del comienzo del espectáculo para una correcta ubicación.

35_

SEPTIEMBRE 2007

ROMANCERO GITANO danza – flamenco

Ballet Flamenco de Andalucía - Cristina Hoyos

Guión y dirección escénica: José Carlos Plaza

Viernes 14 y Sábado 15, 20.30 H.

Domingo 16, 19.00 H.

Duración: 1 hora y 35 minutos

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 24.00 21.50 19.00 17.00 12.00

1er ANFITEATRO BAJO 24.00 21.50 19.00 17.00 12.00

1er ANFITEATRO ALTO 18.00 16.00 14.00 13.00 09.00

2o ANFITEATRO 15.00 13.50 12.00 10.50 07.50

LOS PERSAS, RÉQUIEM POR UN SOLDADO teatro clásico

Dirección: Calixto Bieito

con Natalia Dicenta

Viernes 21 y Sábado 22, 20.30 H.

Domingo 23, 19.00 H.

Duración: 1 hora y 20 minutos

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 18.00 16.00 15.00 13.00 09.00

1er ANFITEATRO BAJO 15.00 13.50 12.00 11.00 07.50

1er ANFITEATRO ALTO 13.00 12.00 11.00 09.00 06.50

2o ANFITEATRO 11.00 10.00 09.00 08.00 05.50

MEDEA (LA EXTRANJERA) teatro clásico

Atalaya Teatro

Dirección: Ricardo Iniesta

Viernes 28 y Sábado 29, 20.30 H.

Domingo 30, 19.00 H.

Duración: 1 hora y 30 minutos

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 18.00 16.00 15.00 13.00 09.00

1er ANFITEATRO BAJO 15.00 13.50 12.00 11.00 07.50

1er ANFITEATRO ALTO 13.00 12.00 11.00 09.00 06.50

2o ANFITEATRO 11.00 10.00 09.00 08.00 05.50

OCTUBRE 2007

OTELO teatro clásico

de W. Shakespeare

Teatre Lliure

Dirección: Carlota Subirós

Viernes 5 y Sábado 6, 20.30 H.

Domingo 7, 19.00 H.

Duración: 2 horas y 30 minutos con pausa

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 18.00 16.00 15.00 13.00 09.00

1er ANFITEATRO BAJO 15.00 13.50 12.00 11.00 07.50

1er ANFITEATRO ALTO 13.00 12.00 11.00 09.00 06.50

2o ANFITEATRO 11.00 10.00 09.00 08.00 05.50

PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO danza contemporánea

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

Compañía Marie Chouinard

Viernes 12 y Sábado 13, 20.30 H.

Domingo 14, 19.00 H.

Duración: 1 hora sin pausa

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 24.00 21.50 19.00 17.00 12.00

1er ANFITEATRO BAJO 24.00 21.50 19.00 17.00 12.00

1er ANFITEATRO ALTO 18.00 16.00 14.00 13.00 09.00

2o ANFITEATRO 15.00 13.50 12.00 10.50 07.50

EL APAGÓN teatro – comedia

de Peter Shaffer

Producciones del Mar

Dirección: Severiano García

Jueves 25 y Viernes 26, 20.30 H.

Sábado 27, 20.00 y 22.30 H.

Domingo 28, 19.00 H.

Duración: 1 hora y 15 minutos

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 18.00 16.00 15.00 13.00 09.00

1er ANFITEATRO BAJO 15.00 13.50 12.00 11.00 07.50

1er ANFITEATRO ALTO 13.00 12.00 11.00 09.00 06.50

2o ANFITEATRO 11.00 10.00 09.00 08.00 05.50

LAS VISITAS DEBERÍAN ESTAR teatro - comedia

PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO PENAL

Homenaje a Miguel Mihura

Centro Dramático Nacional

Dirección: Ernesto Caballero

Sábado 20, 20.30 H.

Domingo 21, 19.00 H.

Duración: 1 hora y 50 minutos sin pausa

P. INICIAL B10 T20 T30 T50

PATIO BUTACAS 18.00 16.00 15.00 13.00 09.00

1er ANFITEATRO BAJO 15.00 13.50 12.00 11.00 07.50

1er ANFITEATRO ALTO 13.00 12.00 11.00 09.00 06.50

2o ANFITEATRO 11.00 10.00 09.00 08.00 05.50

_34

SACRED MONSTERS

SYLVIE GUILLEM

Y AKRAM KHAN

9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE

llama un inspector

DE J. B. PRIESTLEY

CON CONCHA CUETOS,

JOSÉ LUIS PELLICENA

Y PACO VALLADARES

1 Y 2 DE DICIEMBRE

la familia flöz

TEATRO DELUSIO

CREACIÓN DE

PACO GONZÁLEZ,

BJÖRN LEESE, HAJO SCHÜLER

Y MICHAEL VOGEL

DIRECCIÓN Y ESPACIO

ESCÉNICO: MICHAEL VOGEL

14, 15 Y 16 DE DICIEMBRE

LA CIGARRA Y

LA HORMIGA

Y OTRAS FÁBULAS

PROFETAS DE MUEBLE BAR

22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31

DE DICIEMBRE

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2007

Móvil

DE SERGI BELBEL

CENTRO DRAMÁTICO

NACIONAL

DIRECCIÓN:

MIGUEL NARROS

CON MARÍA BARRANCO

2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE

fama, el musical

IDEA ORIGINAL Y

DESARROLLO:

DAVID DE SILVA

LETRAS: JACQUES LEVY

MÚSICA: STEVE MARGOSHES

15, 16, 17, 18, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 27 Y 28

DE NOVIEMBRE

el guía del hermitage

DE HERBERT MOROTE

DIRECCIÓN: JORGE EINES

CON FEDERICO LUPPI

Y ANA LABORDETA

7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE

soñando el carnaval

de los animales

PETIT LICEU

21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE